Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Мая 2014 в 13:16, курсовая работа
Его соотношение нашло отражение не только в области мной рассматриваемой художественной, но и во всем строе эпохи, при этом став выражением особо нового опыта видения и понимания мира. В наиболее особо значимых образцах русского и зарубежного авангарда - в поэтическом творчестве, в философско-литературных исследованиях, а так же в оригинальных художественных направлениях обнаруживается тенденция к огромному поиску оригинальных способов выражения, связанная с процессом противостояния культурной формализации, создания пространства новых смыслов понятий и содержаний.
Введение 2
Глава 1. Основы русского авангарда и его понятия 7
1.1 Зарождение русского авангарда 7
1.2 Ключевые понятия авангарда и авангардизма 14
1.3Индивидуальность русской живописи конца XIX— начала XX века 15
1.4 Роль мира искусств в развитии живописи 25
Глава 2 Зарубежный авангард 20-30 века 30
2.1 Зарождение зарубежного авангарда как источника искусства 30
2.2 Зарубежная живопись и его основатели 32
2.3 Направление зарубежного авангарда 36
Глава 3. Сходство и отличие европейской и русской живописи 47
3.1Реализм в русской и западно-европейской живописи второй половины XIX века 47
3.2 Этапы развития русского и зарубежного развития искусства живописи 49
3.3 Сравнение русского искусства живописи с зарубежным 52
Заключение 55
Библиографический список 59
Одной из главных тем для многих мастеров «Мира искусства» стало обращение к прошлому, тоска по утраченному идеальному миру. Любимой эпохой было XVIII столетие, и прежде всего период рококо. Художники не только пытались воскресить это время в своём творчестве — они привлекли внимание публики к подлинному искусству XVIII в., фактически заново открыв творчество французских живописцев Антуана Ватто и Оноре Фрагонара и своих соотечественников — Фёдора Рокотова и Дмитрия Левицкого.
С образами «галантного века» связаны работы Бенуа, в которых версальские дворцы и парки представлены как прекрасный и гармоничный, но покинутый людьми мир. Евгений Евгеньевич Лансере (1875—-1946) предпочитал изображать кар тины русской жизни XVIII в.
С особенной выразительностью мотивы рококо проявились в работах Константина Андреевича Сомова (1869—1939). Он рано приобщился к истории искусства (отец художника был хранителем коллекций Эрмитажа). Закончив Академию художеств, молодой мастер стал великолепным знатоком старой живописи. Сомов блистательно ими тировал её технику в своих картинах. Основной жанр его творчества можно было бы назвать вариациями на тему «галантной сцены». Действительно, на полотнах художника словно вновь оживают персонажи Ватто — дамы в пышных платьях и париках, актёры комедии масок. Они кокетничают, флиртуют, 11поют серенады в аллеях парка, окружённые ласкающим сиянием предзакатного света.
Ностальгическое восхищение прошлым Сомову удалось особенно тонко выразить через женские об разы. Знаменитая работа «Дама в го лубом» (1897—1900 гг.) — портрет современницы мастера художницы Е. М. Мартыновой. Она одета по старинной моде и изображена на фоне поэтичного пейзажного парка. Манера живописи блестяще имитирует стиль бидермейера. Но явная болезненность облика героини (Мартынова вскоре умерла от туберкулёза) вызывает ощущение острой тоски, а идиллическая мягкость пейзажа кажется нереальной, существующей только в воображении художника.
Мстислав Валерианович Добужинский (1875—1957) сосредоточил своё внимание главным образом на городском пейзаже. Его Петербург в отличие от Петербурга Бенуа лишён романтического ореола. Художник выбирает самые непривлекательные, «серые» виды, показывая город как огромный механизм, убивающий душу человека.
Композиция картины «Человек в очках» («Портрет К. А. Сюннербер-га», 1905—1906 гг.) строится на противопоставлении героя и города, который виден сквозь широкое окно. На первый взгляд пёстрый ряд домов и фигура человека с по гружённым в тень лицом кажутся изолированными друг от друга. Но между этими двумя планами существует глубокая внутренняя связь. За яркостью красок выступает «механическая» унылость городских домов. Герой отрешён, погружен в себя, в его в лице нет ничего, кроме усталости и опустошённости.
Союз русских художников — объединение, которое возникло в 1903 г. в Москве. Его ядро составляли Константин Юон, Абрам Архипов. Игорь Грабарь, Аркадий Рылов. Большую роль в появлении Союза сыграл «Мир искусства», хотя московские мастера во многом стремились противопоставить себя петербуржцам. Они были далеки от символизма и связанных с ним идей. Их стиль соединял реалистические традиции передвижников и опыт импрессионизма в передаче воздуха и света. Находясь под некоторым влиянием творчества Константина Коровина, который нередко участвовал в выставках Союза, эти художники тяготели к пейзажу и жанровой и авангардной живописи.
Наиболее интересным среди пейзажистов был Константин Фёдорович Юон (1875—1958). Лучше всего ему удавались лирические зимние пейзажи («Мартовское солнце», 1915 г.; «Зимнее солнце», 1916 г.), в которых он тонко передавал игру света на подтаявшем снеге, нежную голубизну неба. А в видах Троице-Сергиевой лавры (лучший из них написан в 1910 г.) контраст белого снега и ярких по цвету зданий, человеческих фигур приобретает чисто декоративную красоту, сближающую эти работы с искусством модерна.
Любопытными поисками отмечено творчество Игоря Эммануиловича Грабаря (1871—1960). Его мягкий и поэтичный по настроению пейзаж «Февральская лазурь» (1904 г.) свидетельствует о знакомстве художника не только с импрессионизмом, но и с более поздними течениями во французской живописи. Стволы и ветви берёз, погружённых в сияние холодного зимнего солнца, написаны короткими мазками и напоминают технику пуантилистов. Та же манера видна и в превосходном натюрморте «Неприбранный стол» (1907 г.), в котором благодаря системе рефлексов (цветных бликов) все предметы мастерски объединены в колористическое целое.
Очень эмоциональны пейзажи Аркадия Александровича Рылова (1870—1939), ученика А И. Куинджи. В картине «Зелёный шум» (1904 г.) листва, колышущаяся под порывом ветра, написана сочными размашистыми мазками, а уходящая вдаль панорама кажется такой же яркой, как и передний план, что создаёт ощущение декоративности.
Художник Абрам Ефимович Архипов (1862—1930) учился у знаменитых передвижников — В. Г. Перова и В. Д. Поленова. Его жанровым полотнам присущи и реалистическое содержание, и острая социальная направленность. Однако привлекают они не столько этим. сколько чисто живописными достоинствами. Такова картина «Прачки» (конец 90-х гг. XIX в.). Её композиция, включающая только малую часть помещения, построена совсем в духе ранних работ Эдгара Дега на ту же тему. Клубящийся пар растворяет контуры фигур и очертания лиц, а колорит, сочетающий приглушённые серые, жёлтые, коричневые исиреневые тона, удивительно богат оттенками.
Творчество мастеров Союза русских художников при всём обаянии и высоком техническом уровне отличалось довольно сильным консерватизмом. Крепкие реалистические корни никогда не позволяли живописцам уйти в область поиска новых форм и выразительных средств. Возможно, поэтому многие члены Союза русских художников превосходно вписались в картину развития официального искусства советского периода, составив, однако, самую достойную его часть.
Глава 2 Зарубежный авангард 20-30 века
2.1 Зарождение зарубежного авангарда как источника искусства
Утрату ценностных ориентиров, характерную для культуры XX столетия, легче всего проследить в изобразительных искусствах. Искусство модернизма, порывающее с традицией и считающее формальный эксперимент основой своего творческого метода, каждый раз выступает с позиций открытия новых путей, и потому именуется зарубежным авангардом. Все авангардистские течения имеют одно общее: они отказывают12 искусству в прямой изобразительности, отрицают познавательные функции искусства. В этой дегуманизации искусства — и тупик авангарда. За отрицанием изобразительных функций неизбежно следует и отрицание самих форм, замена картины или статуи реальным предметом. Отсюда совершенно закономерный приход, например, к искусству поп-арта. Но ни формалистические эксперименты, ни обращение к архаическому искусству Древнего Востока, или Азии, или Америки, к наивности детского творчества не могут заменить значение самого человека в искусстве. Вот почему часто поиски чистой формы вновь обращают художника к человеку, к жизни, к ее реальным, неисчерпаемо многообразным проблемам. Было бы, однако, большой ошибкой представлять эволюцию искусства XX столетия в виде противопоставления реализма и модернизма, ибо, как уже отмечалось, многие художники, пройдя увлечение авангардом, пришли к поискам реалистических форм искусства, а, бывает, и наоборот. Это особенно заметно в творчестве тех мастеров, чей жизненный путь совпал с великими испытаниями в мировых войнах, кто принял участие в борьбе сил прогресса с реакцией, кто не остался в стороне от больших проблем социальной жизни своего народа и судеб всего мира. Сложности развития художественной культуры XX в. ярко прослеживаются на искусстве Франции. Во французской литературе XX в. для реалистического направления характерна непрерывная линия развития при всем том, что и оно знало и знает формалистические субъективно-эстетические течения.
2.2 Зарубежная живопись и его основатели
В изобразительном же
В 1905 г. на выставке в Париже художники
Анри Матисс, Андре Дерен, Морис Вламинк,
Альбер Марке, Жорж Руо, Ван Донген и несколько
других экспонировали свои произведения,
которые за резкое противопоставление
необыкновенно ярких цветов и нарочитую
упрощенность форм критика назвала произведениями
«диких» — les fauves, а все направление получило
название «фовизм». У фовистов с их пониманием
соотношения пятен чистого цвета, сведенным
к контуру лаконичным рисунком, простым,
«по-детски» линейным ритмом, оказались
огромные возможности для решения декоративных
задач. Самым талантливым из фовистов
был несомненно Анри Матисс (1869— 1954). Матисс
учился в Академии Жюльена и в мастерской
Гюстава Моро, много копировал в Лувре
старых мастеров, особенно Шардена и Пуссена,
от которых идет его крепкая пластическая
форма («Фрукты и кофейник», 1897— 1898). Он
прошел через увлечение импрессионистами,
но в поисках повышенной интенсивности,
яркости и силы цвета, чистого и звучного,
совсем не соответствующего видимому,
пришел к упрощенности и плоскостности
форм. Интересуясь чисто формальными задачами,
прежде всего живописными, он отказался
от сюжетной повествовательности. Предметом
его изображений служат самые простые
и несложные мотивы: пестрые ткани и кресла,
цветы, обнаженное или полуобнаженное
тело. Его не интересует передача освещения,
в его полотнах почти нет объема, пространство
лишь намечено. Так, плоскость пола и стены
нарочито слиты вместе в «Севильском натюрморте»
и только само расположение предметов
сохраняет намек на пространственность. Композиция
строится на контрасте цветов. В упомянутом
натюрморте это зеленая обивка дивана,
синий узор драпировки, розовый фон, дополненные
киноварью и зеленью цветка в белом горшке.
Линии рисунка у Матисса всегда очень
лаконичны, изысканно-ритмичны («Марокканец
Амидо»). Упрощенность формы, однако, не
исключает передачи метко подмеченных
характерных поз, жестов, даже состояний
(«Семейный портрет»). Повышенная звучность
цвета, крупные красочные плоскости, не
раздробленные полутонами, условность
формы и пространства с их схематизированными
линиями — все эти качества в полной мере
проявились в декоративных работах Матисса.
Панно «Танец» и «Музыка» (1910) были написаны
художником по заказу московского собирателя
новой живописи П. И. Щукина, для его особняка.
Панно объединяет не только тема, но близкие
выразительные средства. На сине-зеленом
фоне изображены красные фигуры: полные
стремительного движения, динамики —
в «Танце», где все подчинено ритму хоровода,
и статики, покоя —в «Музыке». В обоих
панно нет никакой индивидуализации образов,
исследователями остроумно замечено,
что даже трудно понять пол изображенных.
Но все подчинено общему плоскостному
и цветовому ритму. «Матисс-декоратор»
— это целая страница монументально-декоративной
живописи первой половины XX в. Вместе с
тем Матисс — не символист, он не навязывает
цвету символико-аллегорический смысл.
Его картины не надо разгадывать, как ребус.
Это образы, полные спокойствия, созерцательности,
ясности, утонченно-живописные или бурно
оптимистические по колориту. Справедливо,
однако, отмечено исследователями, что
его оптимизм — результат нарочитого
ухода от трагических коллизий эпохи.
И в этом определенная ограниченность
художественного мировоззрения и искусства
Матисса. Цвет — основное выразительное
средство в полотнах художника. При всей
лаконичности, условности и обобщенности
он дается в сложных градациях, даже тогда,
когда это как будто большие локальные
пятна, как в13 «Красной
комнате» (1908). Позже, в 20—40-е годы, раскрытие
сложных взаимосвязей цвета усиливается.
Именно утонченными цветовыми соотношениями
создается поэтический и гармоничный
образ беспредельно многообразной природы.
Но человеческая фигура в полотнах Матисса
трактуется только как часть этого изысканного
узора, вплетенная в орнаментальную вязьТяготение
к искусству монументальному характерно
для всей творческой жизни Матисса. Одна
из последних его работ —декоративное
оформление «Капеллы четок» в Вансе (юг
Франции, 1948—1951). Свет, проникающий через
синие, желтые, зеленые витражи, создает
сложную, таинственную атмосферу. Изысканный
темный контур витражей лишний раз напоминает
о высочайшем мастерстве Матисса-графика.
Лучшие традиции графического искусства,
идущие от знаменитых карандашных портретов
французского Ренессанса, через Энгра
и Дега, Матисс пронес в XX столетие (портрет
Бодлера, офорт, 1930—1932). Жизнерадостностью
мироощущения, солнечностью палитры близок
Матиссу Рауль Дюфи с его сценами скачек,
морскими пейзажами, парусными регатами,
которые он создает на полотне звучным,
подвижным мелким мазком («Лодки на Сене»,
1925). Рауль Дюфи (1877—1953) приехал в Париж
из Гавра, как некогда Моне, и испытал немалое
влияние импрессионистов и постимпрессионистов.
Его нормандские и средиземноморские
пейзажи и натюрморты начала века, веселые
и яркие, очень близки фовистским. Но в
20—30-е годы он обретает свое неповторимое
лицо. В декоративизме его картин нет матиссовского
монументализма, почерк Дюфи, его богатейшие
переходы синего от почти черного к акварельно-прозрачной
голубизне, его почти детский рисунок
не спутаешь ни с чем. Как верно замечено
исследователем, за этой наивной простотой
и веселой непринужденностью чувствуется
высочайший артистизм, изощренное понимание
формы. Близок Матиссу и Альбер Марке (1875—1947),
воспевший, как и импрессионисты, современный
Париж с его Сеной, баржами, церквами, Лувром,
небом, людьми. Но это уже взгляд на город
не Писсарро или Моне, а человека XX столетия. Другие
художники, экспонировавшиеся в 1905 г. вместе
с Матиссом, тем не менее имели с ним мало
общего. Это прежде всего Морис де Вламинк
(1876—1958), для которого характерна повышенная
экспрессивность в воспроизведении мира.
Напряженным цветом, резкими цветовыми
аккордами создает он образ хмурой, мрачной
природы, передает ощущение тоски и одиночества
(«Наводнение в Иври», 1910). Еще более экспрессивно,
нервозно искусство Жоржа Руо, тяготеющее
к гротеску (серия «Клоуны»). Жорж Руо (1871
—1958), учившийся некогда в мастерской
Г. Моро, очень быстро отошел от фовистов.
Понимание цвета у Руо резко отлично от
Матисса или Марке. Мерцающие сине-фиолетовые
и вишнево-красные цвета его композиций,
в которых фигуры резко оконтурены черным,
чем-то напоминают позднеготические витражи.
По настроению же они ближе экспрессионистам
(«Мы сошли с ума»), Как и Вламинк, большое
влияние живописи Ван Гога испытал Андре
Дерен (1880—1954), особенно в ранний период,
затем последовательно влияние Сера и
Синьяка. Через Сезанна Дерен пришел впоследствии
к кубизму («Субботний день», 1911—1914). Особое
место среди французских художников начала
XX в. занимает Амедео Модильяни (1884—1920).
Многое роднит его с Матиссом — лаконизм
линии, четкость силуэта, обобщенность
формы. Но у Модильяни нет матиссовского
монументализма, его образы много камернее,
интимнее (женские портреты, обнаженная
натура). Линия Модильяни обладает необычайной
красотой. Обобщенный рисунок передает
хрупкость и изящество женского тела,
гибкость длинной шеи, острую характерность
мужской позы. Модильяни узнаешь по определенному
типу лиц: близко посаженные глаза, лаконичная
линия маленького рта, четкий овал, но
эти повторяемые приемы письма и рисунка
ничуть не уничтожают 14индивидуальности
каждого образа. Искусство XX века, особенно
его начала, вообще знает ряд художников-одиночек,
которые не примыкали ни к какому направлению,
как, например, Морис Утрилло (1883—1955), певец
парижских улиц, вернее, улочек и площадей
Монмартра, парижских окрестностей. Еще
в большей степени таким одиночкой остался
в искусстве Анри Руссо. Анри Руссо, таможенник
(таким было его прозвище, ибо после войны
он служил на таможне), пришел в живопись
поздно, узнал известность лишь незадолго
до смерти и позже был объявлен главой
примитивизма, нового направления, названного
так за «наивность» изображаемого на холсте.
Но у Анри Руссо это не слепок с натуры,
а либо мир фантастический, почти экзотичный:
тропическая растительность, хищные звери,
таинственная как бы замершая природа,
либо быт парижской улицы со смешными
и нелепыми человечками, увиденный, однако,
острым взглядом художника, так искусно
подчиняющего изображенное законам декоративной
плоскости, что вряд ли его можно отнести
к «воскресным» самоучкам, как его пытаются
иногда характеризовать («Заклинательница
змей», 1907; «Двуколка месье Жюне», 1910).
2.3 Направление зарубежного
Среди авангардистских
Наиболее крайняя школа модернизма —
абстракционизм сложился как направление
в 10-х годах XX столетия. Поскольку художники
этого течения отказываются от показа
предметного мира, абстракционизм называют
еще беспредметничеством. Теоретики абстракционизма
выводят его от Сезанна через кубизм. Именно
такой путь — от изобразительности через
«идеальную реальность» так называемого
синтетического кубизма к полной неизобразительности
— прошел один из основоположников «неопластицизма»
Пит (Питер Корнелис) Мондриан (1872—1944),
который считал, что «чистая пластика
создает чистую реальность». В 10-е годы
Мондриан был связан с кубизмом, правда,
доведя его принципы до простого черчения
на плоскости. На родине, в Голландии, у
Мон-дриана появляется группа последователей,
объединившихся вокруг журнала «Стиль». 17Программа
журнала провозглашала создание универсального
образа мира посредством... прямоугольников
разного цвета, отделенных друг от друга
жирной черной линией. Так появились бесчисленные
композиции без названия, под номерами
или буквами. Мондриан был буквально одержим
культом равновесия вертикалей и горизонталей
и порвал с журналом «Стиль», когда тот
ввел в 1924 г. как компонент выразительного
языка угол в 45°. Программные установки
Мондриана в 40-е годы были подхвачены итальянскими
«конкретистами». Опираясь на утверждение
Мондриана, что «нет ничего конкретнее,
чем линия, цвет, плоскость», они стали
создавать «новую действительность» из
линий и плоскостей открытого желтого,
красного, синего цвета (так называемый
«конструктивный геометризм» Мондриана). Другой
основоположник абстракционизма — Василий
Кандинский (1866—1944) создал свои первые
«беспредметные» произведения еще раньше
кубистов. Москвич родом, Кандинский сначала
готовился к юридической карьере, в 1896
г. приехал в Мюнхен, прошел через увлечение
Гогеном и фовистами, народным лубком.
Как уже говорилось, он был одним из организаторов
альманаха «Синий всадник». В своей работе
«О духовном в искусстве» он провозглашает
отход от натуры, от природы к «трансцендентальным»
сущностям явлений и предметов; его активно
занимают проблемы сближения цвета с музыкой.
Кандинский испытал также большое влияние
символизма. Несомненно, от символизма
его понимание черного, например, как символа
смерти, белого — как рождения, красного
— как мужества. Горизонтальная линия
воплощает пассивное начало, вертикаль
— активное начало. Исследователи справедливо
считают, что Кандинский — последний представитель
литературно-психологического символизма,
подобно Моро во Франции и Чюрленису в
Литве, и вместе с тем первый абстрактный
художник. «Предметность вредна моим картинам»,—
писал он в работе «Текст художника». Картины
Кандинского этого периода представляют
собой красочные полотна, в которых бесформенные
пятна интенсивного цвета в красивых сочетаниях
пересекаются кривыми или извилистыми
линиями, иногда напоминающими иероглифы.
Это само по себе было уже великим преступлением,
с точки зрения Мондриана. В них нет и мрачности
творений Мондриана, они скорее близки
детской непосредственности полотен Клее.
Картины Кандинского напоминают чем-то
зафиксированные в красках фотографические
эффекты света («абстрактный экспрессионизм»
Кандинского). В начале 20-х годов Кандинский
увлекался так называемым геометрическим
абстракционизмом (в противовес живописному
абстракционизму предыдущего периода).
В 1933 г. с приходом в Германию фашизма Кандинский
эмигрировал во Францию, где жил до конца
дней. Поздние работы Кандинского как
бы совмещают принципы живописного и геометрического
абстракционизма. Третий основоположник
абстрактной живописи — Казимир Малевич
(1878—1935). Он соединил импрессионистический
абстракционизм Кандинского и сезаннистский
геометрический абстракционизм Мондриана
в изобретенном им супрематизме (от французского
supreme — высший). Ученик Киевской художественной
школы, затем Московского училища живописи,
ваяния и зодчества, Малевич прошел через
увлечение импрессионизмом, затем кубизмом,
в 10-е годы испытал влияние футуристов
Карра и Боччони. С 1913г. он создал свою
собственную систему абстрактной живописи,
выраженную им в картине «Черный квадрат»,
назвав эту систему «динамический супрематизм».
В своих теоретических работах он говорит
о том, что в супрематизме «о живописи
не может быть и речи, живопись давно изжита
и сам художник — предрассудок прошлого».
В 20-е годы Малевич небезуспешно пытается
в своих «планитах» и «архитектонах» применить
супрематизм к архитектуре. В начале 30-х
годов он возвращается к фигуративной
живописи в реалистических традициях
(«Девушка с красным древком»). «Черный
квадрат» Малевича вошел в историю как
наивысшее 18выражение
крайностей модернистского искусства.
Последователями и учениками Малевича
в России явились Л. Попова, О. Розанова,
И. Пуни, Н. Удальцова (так называемая группа
«Супремус»). По ассоциации с термином
«минимализм» в авангардной музыке XX в.,
«неопластицизм» Мондриана и «супрематизм»
Малевича иногда называют«минимализмом».
Информация о работе Сходство и отличие европейской и русской живописи