Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Мая 2013 в 08:24, реферат
Филиппо Брунеллески (1337-1446) - один из величайших итальянских зодчих XV столетия. Он открывает новую главу в истории архитектуры - формирование стиля Возрождения. Новаторская роль мастера была отмечена еще его современниками. Когда в 1434 году Леон Баттиста Альберти приехал во Флоренцию, он был поражен появлением художников, не уступавших "кому бы то ни было из древних и прославленных мастеров искусств". Первым среди этих художников он назвал Брунеллески. По словам самого раннего биографа мастера Антонио Манетти, Брунеллески "обновил и ввел в обращение тот стиль зодчества, который называют римским или классическим", тогда как до него и в его время строили лишь в "немецкой" или "современной" (то есть готической) манере. Сто лет спустя Вазари будет утверждать, что великий флорентийский зодчий явился в мир, "чтобы придать новую форму архитектуре".
I. Культура ……………………………………………………………4
1) Вклад страны в мировую культуру
а) Архитектура и скульптура
б) Живопись Испании
в) Испанская литература
г) Бытовые танцы Испании
2) Коррида
II. Образование ………………………………………………………23
1) Система образования Испании
2) Подготовка кадров для государственного аппарата
III. Наука ……………………………………………………………..27
1) Основные направления исследований в стране
2) Культурно-научные связи с Россией
IV. Средства Массовой Информации ……………………………..31
1) Газеты
2) Телевидение
3) Цензура телевидения. Проблемы СМИ Испании
4) Радио
5) Роль СМИ в жизни страны
V. Источники ………………………………………………………..37
Московский Государственный Институт Иностранных Языков им. Мориса Тереза
Переводческий Факультет
Предмет: Страноведение
Реферат
на тему
Культура и Наука Испании
Студентка I курса
Ахвердян М.А.
Москва 2004
Содержание
I. Культура ……………………………………………………………4
1) Вклад страны в мировую культуру
а) Архитектура и скульптура
б) Живопись Испании
в) Испанская литература
г) Бытовые танцы Испании
2) Коррида
II. Образование ………………………………………………………23
1) Система образования Испании
2) Подготовка кадров для государственного аппарата
III. Наука ……………………………………………………………..27
1) Основные направления исследований в стране
2) Культурно-научные связи с Россией
IV. Средства Массовой Информации ……………………………..31
1) Газеты
2) Телевидение
3) Цензура телевидения. Проблемы СМИ Испании
4) Радио
5) Роль СМИ в жизни страны
V. Источники ………………………………………………………..37
Филиппо Брунеллески (1337-1446) - один из
величайших итальянских зодчих XV столетия.
Он открывает новую главу в
истории архитектуры - формирование
стиля Возрождения.
Новаторская роль мастера была отмечена
еще его современниками. Когда в 1434 году
Леон Баттиста Альберти приехал во Флоренцию,
он был поражен появлением художников,
не уступавших "кому бы то ни было из
древних и прославленных мастеров искусств".
Первым среди этих художников он назвал
Брунеллески. По словам самого раннего
биографа мастера Антонио Манетти, Брунеллески
"обновил и ввел в обращение тот стиль
зодчества, который называют римским или
классическим", тогда как до него и в
его время строили лишь в "немецкой"
или "современной" (то есть готической)
манере. Сто лет спустя Вазари будет утверждать,
что великий флорентийский зодчий явился
в мир, "чтобы придать новую форму архитектуре".
Порывая с готикой, Брунеллески опирался
не столько на античную классику, сколько
на зодчество Проторенессанса и на национальную
традицию итальянской архитектуры, сохранившей
элементы классики на протяжении всего
средневековья. Творчество Брунеллески
стоит на рубеже двух эпох: одновременно
оно завершает традицию Проторенессанса
и кладет начало новому пути развития
архитектуры.
Филиппо Брунеллески был сыном нотариуса.
Так как отец готовил его к той же деятельности,
он получил широкое гуманистическое. Склонность
к искусству заставила его, однако, свернуть
с предначертанного отцом пути и поступить
в обучение к ювелиру.
В начале XV столетия флорентийские правители,
цеховые организации и купеческие гильдии
уделяли большое внимание завершению
строительства и декорировки флорентийского
собора Санта Мария дель Фиоре. В основном
здание было уже возведено, однако задуманный
в XIV столетии огромный купол не был осуществлен.
С 1404 года Брунеллески участвует в составлении
проектов купола. В конце концов он получил
заказ на выполнение работы; становится
руководителем. Главная трудность, которая
встала перед мастером, была вызвана гигантским
размером пролета средокрестия (свыше
48 метров), что потребовало специальных
усилий для облегчения распора.
Путем применения остроумной конструкции,
Брунеллески разрешил проблему, создав,
по выражению Леона Баттисты Альберты,
"искуснейшее изобретение, которое,
поистине, столь же невероятно в наше время,
сколь может быть, оно было неведано и
недоступно древним". Купол был начат
в 1420 году и завершен в 1436 году без фонарика,
достроенного по чертежам Брунеллески
уже после кончины мастера. Это произведение
флорентийского зодчего положило начало
строительству купольных церквей итальянского
Ренессанса, вплоть до собора Святого
Петра, увенчанного куполом Микеланджело.
Первым памятником нового стиля и самым
ранним произведением Брунеллески в области
гражданского строительства является
дом детского приюта (госпиталя) Оспедале
дельи Инноченти на площади Сантиссима
Аннунциата (1419-1445). При первом же взгляде
на это здание бросается в глаза его существенное
и принципиальное отличие от готических
строений. Подчеркнутая горизонтальность
фасада, нижний этаж которого занимает
открывающая на площадь девятью арками
лоджия, симметричность композиции, завершенной
по бокам двумя более широкими, обрамленными
пилястрами проемами, - все вызывает впечатление
равновесия, гармонии и покоя. Однако,
приблизившись к классическому замыслу,
Брунеллески воплотил его в полновесных
формах античного зодчества. Легкие пропорции
колонн, изящество и тонкость профилировки
карнизов выдают родство творения Брунеллески
с тем вариантом классики, который донесла
до позднего средневековья архитектура
тосканского Проторенессанса.
Одним из основных произведений Брунеллески
является перестроенная им церковь Сан
Лоренцо во Флоренции. Он начал ее с постройки
боковой капеллы, получившей впоследствии
название старой ризницы (1421-1428). В ней
он создал тип ренессанского центрического
сооружения, квадратного в плане и перекрытого
куполом, покоящимся на парусах. Само здание
церкви представляет собой трехневную
базилику.
Идеи купольного сооружения, заложенные
в старой ризнице Сан Лоренцо, получили
дальнейшее развитие в одном из самых
прославленных и совершенных творений
Брунеллески - капелле Пацци (1430-1443). Она
от-личается ясностью пространственной
композиции, чистотой линий, изяществом
пропорций и декорировки. Центрический
характер здания, все объемы которого
группируются вокруг подкупольного пространства,
простота и четкость архитектурных форм,
гармоническое равновесие частей делают
капеллу Пацци сосредоточением новых
принципов архитектуры Ренессанса.
Последние работы Брунеллески - ораторий
церкви Санта Мария дельи Анджели, церковь
Сан Спирито и некоторые другие - остались
незавершенными.
Новые веяния в изобразительном искусстве
раньше всего проявились в скульптуре.
В начале XV века большие заказы по украшению
крупнейших зданий города - собора, баптистерия,
церкви Ор Сан Мекеле, - исходившие и от
самых богатых и влиятельных в городе
цехов и купеческих гильдий, привлекают
много молодых художников, из среды которых
вскоре выдвигается ряд выдающихся мастеров.
Донателло (1386-1466) - великий флорентийский
скульптор, который стоял во главе мастеров,
положивших начало расцвету Возрождения.
В искусстве своего времени он выступил
как подлинный новатор.
Созданные Донателло образы являются
первым воплощением гуманистического
идеала всесторонне духовной личности
и отмечены печатью яркой индивидуальности
и богатой духовной жизни. Основываясь
на тщательном изучении натуры и умело
используя античное наследие, Донателло
первым из мастеров Возрождения сумел
разрешить проблему устойчивой постановки
фигуры, передать органическую цельность
тела, его тяжесть, массу. Его творчество
поражает разнообразием новых начинаний.
Он возродил изображение наготы в статуарной
пластике, положил начало скульптурному
портрету, отлил первый бронзовый памятник,
создал новый тип надгробия, попытался
решить задачу свободно стоящей группы.
Одним из первых он стал использовать
в своих произведениях теорию линейной
перспективы. Намеченные в творчестве
Донателло проблемы надолго определили
развитие европейской скульптуры.
Донато ди Никколо ди Бетти Барди, которого
принято называть уменьшительным именем
Донателло был сыном ремесленника, чесальщика
шерсти. Первое обучение он прошел, как
полагают, в мастерских, работавших в то
время над украшением собора. Вероятно,
здесь он сблизился с Брунеллески, с которым
его в течение всей жизни связывала тесная
дружба.
Уже в 1406 году Донателло получил первый
самостоятельный заказ на статую пророка
для одного из порталов собора. Вслед за
этим он исполнил для собора мраморного
"Давида" (1408-1409 гг. Флоренция, Национальный
музей).
Уже в этой ранней работе проявляется
интерес художника к созданию героизированного
образа. Отказавшись от традиционного
изображения царя Давида в виде старца
с лирой или свитком исламов в руках, Донателло
представил Давида юношей в момент торжества
над поверженным Голиафом. Гордый сознанием
своей победы, Давид стоит подбоченясь,
попирая ногами обрубленную голову врага.
Чувствуется, что создавая этот образ
библейского героя, Донателло стремился
опереться на античные традиции, особенно
заметно сказалось влияние античных прототипов
в трактовке лица и волос: лицо Давида
в рамке длинных волос, прикрытых полями
пастушеской шапки, почти не видно из-за
легкого наклона головы. Есть в этой статуе
- постановке фигуры, изгибе торса, движении
рук - и отзвуки готики. Однако смелый порыв,
движение, одухотворенность уже позволяют
почувствовать темперамент Донателло.
В своих произведениях Донателло стремился
не только к объективной правильности
пропорций и построения фигуры, но всегда
учитывал впечатление, которое будет производить
статуя, установленная на предназначенном
ей месте.
В 1411-1412 годах Донателло исполнил для одной
из наружных ниш церкви Ор Сан Микеле статую
Святого Марка. Сосредоточенный взгляд
полон глубокой мысли, под внешним спокойствием
угадывается внутреннее горение. Все в
этой фигуре весомо и материально. Чувствуется,
как нагрузка торса ложится на ноги, как
тяжело свисает плотная ткань одежды.
Впервые в истории итальянского Возрождения
с такой классической ясностью была решена
проблема устойчивой постановки фигуры.
Донателло воскрешает здесь распространенный
в античном искусстве прием постановки,
этот мотив выявлен в фигуре Святого Марка
с предельной четкостью и определяет как
положение слегка изогнувшегося торса,
рук и головы, так и характер складок одежды.
Донателло, по словам Вазари, заслуживает
всяческой похвалы за то, "что он работал
столько же руками, сколько расчетом",
не уподобляясь художникам, чью "произведения
заканчиваются и кажутся прекрасными
в том помещении, в котором их делают, но
будучи затем оттуда вынесенными и помещенными
в другое место, при другом освещении или
на большей высоте получают совершенно
иной вид и производят впечатление как
раз обратное тому, какое они производили
на своем прежнем месте".
Статуя Георгия - одна из вершин творчества
Донателло. Здесь он создает глубоко индивидуальный
образ и вместе с тем воплощает тот идеал
сильной личности, могучего и прекрасного
человека, который был в высокой мере созвучен
эпохе и позднее нашел отражение во многих
произведениях мастеров итальянского
Ренессанса. "Георгий" Донателло
- гибкий, стройный юноша в легких латах,
небрежно наброшенный плащ покрывает
его плечи, он стоит уверенно, опираясь
на щит. Героический образ юноши-патриота,
готового встать на защиту флорентийской
республики, ярко индивидуален, почти
портретен. Это типичная черта искусства
раннего Возрождения, обусловленная стремлением
художника освободиться от средневекового
канона, нивелировавшего человеческую
личность.
Последние годы жизни Донателло провел
во Флоренции. Мрачное и тревожное настроение
овладевает в эти годы художником. В произведениях
его все чаще звучат темы старости, страданий,
смерти даже в статуе "Марии Магдалины"
(1445) он, вопреки традиции, представил святую
не цветущей и юной, а в виде высохшей,
изможденной постом и покаянием отшельницы,
одетой в звериную шкуру. Старческое лицо
Магдалины с глубоко запавшими глазами
и беззубым ртом обладает потрясающей
силой экспрессии.
Позднее творчество Донателло стоит особняком
во флорентийском искусстве 50-60-х годов.
В середине столетия скульптура Флоренции
утрачивает монументальный характер и
черты драматической экспрессии. Все более
широкое распространение получают светские
и бытовые мотивы, возникает и быстро распространяется
скульптурный портрет.
Испанская литература - одна из самых
богатых и знаменитых литератур Европы.
На некоторых этапах развития европейского
реализма она играла даже ведущую определяющую
роль. О ее вкладе в европейскую культуру
свидетельствует хотя бы то, что два самых
знаменитых общечеловеческих типа - Дон
Кихот и Дон Жуан созданы испанцами.
Философской основой стиля барокко (вероятно, от итальянского
barocco - причудливый), сложившегося в испанской
литературе XVII века, стала идея безграничного
многообразия и вечной изменчивости мира.
Теоретическое развитие
(философское и эстетическое) эта идея
получила в сочинениях таких философов
XVII века, как Блез Паскаль, Бенедикт Спиноза
и др. Если на земле нет ничего постоянного,
всё находится в состоянии бесконечного
движения, то, следовательно,
прекрасное тоже относительно. Понятие
о красивом переменчиво, в каждую эпоху
и даже у каждого человека оно своё, часто
прекрасное и безобразное различаются
какой-нибудь малозаметной деталью, пустяком:
если бы нос Клеопатры был короче, пишет
Паскаль, то вся земля выглядела бы иначе.
Если мелочи, пустяки имеют такое значение,
то внимание к ним закономерно повышается,
они наполняют художественный образ -
так или примерно так рождается стиль
барокко.
В испанской литературе XVII века две разновидности
"темного и трудного стиля" получили
названия соответственно культеранизма
(culteranismo), преимущественно развившегося
в поэзии, и консептизма (conceptismo) в прозе.
Однако "разница между культеранизмом
и консептизмом не исчерпывается различием
сфер их бытования (поэзия - проза) и распределением
по жанрам".
Культеранизм, в отличие от всей остальной
литературы XVII века, не вводит новые темы
или сюжеты, которые принципиально отличались
бы от ренессансной поэзии, зато предлагает
их новое стилистическое решение. Мироощущение
человека
XVII века таково, что он не видит точки опоры
во внешнем мире и поэтому ищет её в себе,
в своем внутреннем мире, в своей душевной
гармонии, при этом ставка делается на
способность к интеллектуальному сопротивлению
хаосу жизни (неостоицизм), вот почему
культеранисты используют в своей поэзии
сложный метафорический стиль, как бы
пытаясь ухватить с помощью аллегорий,
необычных тропов изменчивую суть жизненных
событий. Культеранизм не был однородным:
у
наиболее талантливых поэтов этот "трудный
стиль" осознавался как новый способ
художественного постижения мира (Гонгора,
Тасис), у других авторов превращался в
пустой маньеризм (Фарависино). Лучшим
образцом культеранизма считается поэзия
Гонгоры, название его стиля - "гонгоризм"
- стало, по сути, синонимом термина "культеранизм".
Консептизм тоже возник в поэзии,
его основателем считается испанский
поэт Алонсо Ледесма, автор поэтической
книги "Conceptos espirituales" (примерный перевод:
"Интеллектуальные загадки", "Духовные
озарения", "Духовные зачатки"),
однако затем консептизм развивался преимущественно
в прозе, в произведениях Кеведо, Гевары,
Грасиана и др. Консептизм, в отличие от
культеранизма, не стремится намеренно
затемнять смысл явлений и специально
усложнять поэтический язык - "смысл
этот и без того темен, оккультен, сокрыт".
Пафос консептизма как раз состоит в том,
чтобы понять эту сложность
жизни, расшифровать её "темный и трудный"
смысл. Далее культеранизм и консептизм
рассматриваются на примере творчества
наиболее ярко их воплотивших авторов:
Гонгоры и Грасиана.
Луис де Гонгора-и-Арготе (1561-1627) является
одним из самых известных испанских поэтов
XVII века. Известность его выражается, например,
в существовании термина "гонгоризм",
обозначающего его индивидуальный поэтический
стиль и одновременно обозначающего мощное
стилевое течение в испанской литературе.
Однако поэзия Гонгоры не может быть сведена
только к "гонгоризму"
(как синониму "культеранизма"), так
как творчество поэта имело несколько
этапов.
В первом периоде творческой эволюции
Гонгора увлекался жанрами оды и песни,
написанными в далеком от гонгоризма стиле
гармоничности, филигранной точности;
во второй период его творчества развитие
получили жанры сонета и романса, наконец,
последний, третий период его творческой
эволюции может быть назван собственно
"гонгористским".
Уже на ранних этапах творческого развития
Гонгора отличался ярким поэтическим
новаторством, ясно просматривается зарождающийся
"гонгоризм" как поэтический стиль.
Например, Гонгора смело развивал жанр
сонета, канон которого был создан Петраркой.
Гонгора заметно усилил лирический темперамент,
усложнил семантико-синтаксическое построение
строф, расширил тематический репертуар
сонета (сонеты любовные, эротические,
бурлескные, сатирические, хвалебные,
сонеты-эпитафии, сонеты на случай) и, что
особенно интересно, расширил диапазон
допустимых стилистических приёмов - теперь
он использует неожиданные метафоры, усложненные
гиперболы, допускает интимно-разговорные
интонации.
Гонгора не нарушает принципов петрарковского
сонета, он их преувеличивает, можно сказать,
что сонеты Гонгоры отличаются "гипертрофированным
петраркизмом".
Подобным же образом происходила трансформация
других жанров в творчестве поэта: романса,
десимы, летрильи.
Произведения, созданные поэтом после
1610 г., то есть в последний период творческой
эволюции, принято считать собственно
"гонгористскими", к ним относятся
"Сказание о Полифеме и Галатее" и
поэма "Уединения".
В "Сказании о Полифеме и Галатее"
повествуется о любви сына Посейдона,
циклопа Полифема, к нимфе Галатее, о том,
как гигант Полифем преследовал Галатею,
как убил своего соперника Акида, о том,
как боги, сжалившись над Галатеей, любившей
Акида, превратили убитого Акида в реку
("Кровь убиенного речной водою стала").
Этот сюжет сам по себе, конечно, не является
оригинальным изобретением Гонгоры, он
встречался и в "Одиссее" Гомера,
и в "Метаморфозах" Овидия. Новым
и необычным у Гонгоры был стиль. Изображается
не только поступок героя, но и его сложная,
иногда совершенно непостижимая психологическая
мотивировка. Испытываемые героями чувства
любви, ревности, страданий и т.д. как бы
дублируются явлениями в неживой природе,
но это не традиционный, например,
для фольклора психологический параллелизм
- у Гонгоры духовное начало перенесено
на природу, но и природное начало перенесено
в душевную жизнь героя, в результате возникает
совершенно особый "гонгористский"
психологический пейзаж.
Поэма "Уединения" прежде всего выделяется
тем, что в ней практически нет сюжета:
юноша, потерпевший кораблекрушение, достигает
острова, обитатели которого устраивают
в его честь празднество - вот весь сюжет.
Отказавшись от сюжетной событийности
Гонгора развил описания, "гонгористские"
психологические пейзажи. "Сопоставление
примитивности сюжетных ходов с красочностью
описаний наводит на мысль о том, что такая
диспропорция нарочита, полемична, что
именно в ней кроется суть этого своеобразного
манифеста культеранистской поэзии.
Искусство явно одерживает верх над реальностью
- бытием человека и естественной средой.
Силой воображения создается новая реальность,
незамкнутая реальность искусства".
В "Уединениях" конструируется поэтическая
утопия, для
решения такой задачи поэту понадобились
новые стилистические решения: Гонгора
нарушает правильные синтаксические конструкции
и обычные грамматические связи слов,
вводит неологизмы (преимущественно латинизмы),
использует метафоры и
другие тропы на основе субъективных ассоциаций,
заменяет конкретные определения перифрастическими,
нарочито сталкивая несовместимые понятия.
Вряд ли можно согласиться с противниками
гонгоризма, среди которых были, например,
Лопе де Вега, Тирсо де Молина, Бартоломе
Леонардо де Архенсола и др, утверждавшими,
что Гонгора и другие последователи "темного
стиля" портят
культуру. Поэзия Гонгоры, ориентированная
на аристократию духа (gentle culta), не стремится
быть общедоступной, но от этого не уменьшается
ее новаторство и эстетическая сила. Неясность
стиля побуждает читателя к размышлению
и вовлекает его в процесс разгадывания
текста и самой жизни.
В испанской прозе XVII века большее развитие
получил консептизм, наиболее ярким воплощением
которого чаще всего называют произведения
Франсиско Гомеса де Кеведо-и-Вильегаса,
а также не менее известного испанского
прозаика (для
русского читателя даже более других известного)
- Бальтазара Грасиана-и-Моралиса.
Бальтазар Грасиан (1601-1658) был не только
практиком, но и теоретиком нового стиля.
В его трактате "Остроумие, или Искусство
изощренного ума" излагается теория
остроумия, в значительной мере повлиявшая
на формирование консептизма в литературе
испанского барокко. Грасиан обращает
внимание на то,
что древние мыслители разработали теорию
мышления (логику) и теорию красноречия
(риторику), но теории остроумия до сих
пор нет. Суть остроумия, по Грасиану, состоит
в "изящном сочетании, в гармоническом
сопоставлении двух или трех
далеких понятий, связанных единым актом
разума". То есть подобно логике остроумие
пользуется понятиями, которые вырабатываются
разумом, но подобно искусству остроумие
пользуется сближением далеких понятий,
непосредственно, без
всякого логического обоснования сопоставляя
их и таким образом открывая истину.
Далее в трактате Грасиан рассматривает
виды и приемы "простого" и "сложного"
остроумия: каламбуры, загадки, намеки,
аллегории, метаморфозы, параболы, притчи,
эмблемы и мн. др. Историками литературы
трактат Грасиана оценивается как наиболее
значительное и программное произведение
для эстетики барокко. Нас сейчас этот
трактат интересует как эстетический
манифест консептистской прозы Бальтазара
Грасиана.
Грасиан по сути дела спорит с Аристотелем
и предлагает новую эстетическую теорию:
доминирующим началом в искусстве является
не дискурсивное (т.е. рассудительное,
рассуждающее, разумное), а ассоциативное.
Художественное
произведение не подчиняется правилам
логики, но вместе с тем не является и "безумным".
Эстетическим "регулятором" в произведении
является, по мысли Грасиана, вкус (gusto),
чувство меры и чутье художника. Это было
новым шагом в
развитии мировой эстетической мысли.
Оригинальные эстетические взгляды Грасиана
практически воплотились в его произведениях.
Наиболее известны два произведения Грасиана
- "Карманный оракул" и "Критикон".
Сама форма афоризмов, которыми написан
"Карманный оракул, или Наука благоразумия",
является одним из видов остроумия. Чтение
афоризмов предполагает размышление читателя,
но это размышление уже не регулируется
автором произведения, а определяется
свободными ассоциациями читателя, которые
всегда глубоко индивидуальны. Однако
комбинируя афоризмы, расставляя их в
определенном порядке, Грасиан пытается
добиться предсказуемого результата,
иначе говоря надеется, что читатель случайно
подумает о том, о чем автору хотелось
заставить его подумать. Афоризмы Грасиана
являются не замкнутыми самодостаточными
сентенциями, а содержат в себе намеки,
до бесконечности
усложняющие смысл изречения. Эти афоризмы
- своеобразные "conceptos espirituales", "духовные
зачатки", "зародыши" мыслей...
Роман "Критикон" состоит из трех
частей ("Кризисов"), которые соответствуют
трем периодам человеческой жизни. Потерпевший
кораблекрушение Критило, представитель
цивилизованного общества, встречает
на острове св. Елены
"природного человека" Андренио,
обитателя пещеры, вскормленного животными.
Далее начинается воспитательное путешествие
Андренио по цивилизованному миру. Это
аллегорическое путешествие очень напоминает
хождение Данте в сопровождении
Вергилия по кругам ада, только у Грасиана
показано обратное: хождение по кругам
цивилизованного мира людей. Эта инверсия
Дантовой идеи является по терминологии
Грасиана одним из видов "сложного"
остроумия и призвана пробудит у читателя
скрытые в нем самом мысли по поводу цивилизации,
натуры и культуры, формирования человека
и т.д. Это еще один пример стиля "консептизм".
"Тёмный и трудный стиль" Бальтазара
Грасиана рассчитан на избранных читателей,
на аристократию духа - также как и культеранизм.
Однако от последнего консептизм существенно
отличается.
Во-первых, культеранисты, в том числе
Гонгора, намеренно усложняли поэтический
язык, пытаясь показать хаотичность мира,
консептист Грасиан не склонен к усложнению,
скорее склонен к простоте: о простом следует
говорить просто, о сложном сложно. Однако
поскольку в жизни все сложно, то сложно
говорится обо всем.
Во-вторых, в отличие от культеранистов,
так же часто использовавших сложные парадоксальные
тропы, консептизм Грасиана использует
тропы не эмоционального, а мыслительного
(рассудочного) характера. Например, в
последней главе первой части "Критикона"
странников, Критило и Андренио, зазывают
торговцы: один говорит, что продает редкий
товар - "противовес личности", другой
- пробный камень
"чистопробности". Оказывается речь
идет о золоте. Отметим, эти загадки можно
разгадать с помощью рассуждений.
"Золото волос" - сравнение выражает
эмоциональное отношение к предмету (его
красота, драгоценность и т.д.) Несмотря
на столь серьёзные различия культеранизм
и консептизм - две стороны одной медали.
Стремление добыть истину побуждает Грасиана
прибегать к сложным, парадоксальным,
остроумным стилистическим приемам, в
результате чего текст становится таким
же "темным и трудным", таким же насыщенным
невыраженными смыслами, как у Гонгоры.
Тема "темный и трудный стиль в испанской
литературе XVII века" не исчерпывается
краткой характеристикой культеранизма
("гонгоризма") и консептизма ("остроумие"
Грасиана). Существовало целое движение
антигонгористов, сторонники которого
(напр., Хуан Мартинес де Хуареги, Эстебан
Мануэль де Вильегас, Луперсио Леонардо
де Архенсола) в памфлетах против Гонгоры
по сути дела пользовались этим стилем,
вольно или невольно его развивая и укрепляя.
Своеобразной
разновидностью "темного и трудного
стиля" был поэтический язык знаменитых
испанских драматургов Тирсо де Молины
и Кальдерона, но это уже другая отдельная
тема.
В эпоху Возрождения бытовой
танец приобретает большое
В дворцовых залах итальянских вельмож
устраиваются театральные представления
типа интермедий с песнями и танцами. Танцы
составляют основу этих роскошных зрелищ.
На домашних и уличных празднествах также
исполняются разнообразные танцы, придающие
этим увеселениям оригинальность и красоту.
В Италии, Франции, Англии, Испании возникает
много новых танцевальных форм. Различные
слои общества имеют свои танцы, вырабатывают
манеру их исполнения, правила поведения
во время балов, вечеров, празднеств.
Народная танцевальная культура была
тем источником, откуда черпались движения,
фигуры, а зачастую и вполне сложившиеся
танцевальные композиции. Музыканты заимствуют
из народных песен и танцев мелодии и ритмы
для опер, романсов, танцевальных сюит.
В 1565 году в Байонне был дан бал, где по
ходу балетного спектакля исполнялись
народные танцы различных французских
провинций. Представление имело шумный
успех, очевидно, поэтому во время приезда
польских послов в 1573 году оно было повторено.
Танцы эпохи Возрождения более сложны,
чем незатейливые бранли позднего средневековья.
На смену танцам с хороводной и линейно-шеренговой
композицией приходят парные (дуэтные)
танцы, построенные на сложных движениях
и фигурах.
В каждой провинции бытуют свои танцы
и своя манера исполнения. Новер писал,
что "менуэт пришел к нам из Ангулема,
родина танца бурре - Овернь. В Лионе они
найдут первые зачатки тавота, в Провансе
- тамбурина". Отдельные формы народных
танцев, характерные для эпохи Возрождения,
популярны до сих пор. Народ по-прежнему
исполняет свои танцы легко, изящно, непринужденно.
Придворные танцы эпохи Возрождения в
большинстве своем - народные танцы, переработанные
и видоизмененные согласно правилам этикета.
Только незначительное число танцев возникло
непосредственно в дворцовой среде.
Стиль придворной хореографии, дошедший
до нашего времени, слагался непосредственно.
Это был длительный процесс. Некоторые
исследователи считают, что в эпоху Возрождения
вообще не было устойчивых и определенных
танцевальных форм. Действительно, для
XV века характерно отсутствие танцев с
четко установившейся формой.
Техника танцев XIV - XV веков необычайна
проста. В основном это променадные танцы
без регламентированного рисунка движений
рук. Композиция большинства из них была
построена на поклонах, приближениях,
удаленьях исполнителей друг от друга.
Движения ног составляли мелкие шаги.
Почти все танцы сопровождались бесконечными
поклонами, исполнению которых придавалось
большое значение, так как они были часть
придворного этикета.
Следует заметить, что танцы Италии и Франции
раннего Возрождения мало, чем отличались
друг от друга. Сдержанность и подчеркнутость
осанки объяснялись во многом покроем
придворной одежды: у дам были платья из
тяжелой материи с очень длинными шлейфами,
у мужчин - кафтаны, трико, обтягивавшие
ноги, и узкие башмаки с длинными клювовидными
носками. Одежда сковывала свободу движений.
Несмотря на то, что появляется огромное
количество новых танцев, различные слои
общества еще долго сохраняют танцы, популярные
в эпоху позднего средневековья. Народ
по-прежнему любит бранли. При дворе исполняются
променадные танцы. Танцы со свечами и
факелами прочно входят в бытовые и торжественные
обряды и распространяются по всей Европе.
Самыми популярными танцами XV-XVI веков
были бассдансы.
Первое время исполнители не соблюдали
определенной последовательности движений.
Курт Закс говорит о том, что в танцах было
много неопределенного. Один мог исполняться
в темпе другого, в одном танце смешивались
различные танцевальные композиции. Очевидно,
многое завесило от умения, изобретательности
ведущих.
При изучении танцевальной культуры эпохи
Возрождения необходимо помнить, что названия
отдельных па распространялись на название
танца в целом. Так, например, слово "бранль"
означало одновременно и па и танец; "вольта"
- и полный поворот и танец, включавший
в свой рисунок элементы поддержки (высокий
подъем дам в воздухе).
Народ исполнял бытовые танцы в простой
и естественной манере, не придерживаясь
специальных правил.
Этикет придворного общества был очень
строгим; он регламентировал тончайшие
детали поведения. Соблюдение правил этикета
считалось обязательным во времена официальных
аудиенций, церемоний, придворных прогулок,
обедов, ужинов, танцевальных вечеров.
Это привело к тому, что в придворном обществе
появляется учитель танцев - преподаватель
изящных манер. С особым вниманием относились
к исполнению реверансов и поклонов. Они
были не только придворным приветствием,
но и танцевальными фигурами, которые
придавали бальной хореографии черты
торжественного величия.
Реверанс - почтительный поклон. Его
характер зависел от формы и покроя одежды.
Особое внимание в поклоне уделялось умению
кавалера обращаться со своим головным
убором. Он снимал шляпу перед поклоном
и приветствовал даму, делая салют. Класть
руку на эфес шпаги, откидывать пелерину,
делать самые простые движения и жесты
придворные должны подчеркнуто и красиво.
Величественностью и строгостью отличались
реверансы и поклоны XV века. Перед королем
и королевой их делали особенно почтительно
и глубоко. Развитие танцевальной техники
в XVII веке и изменение покроя ткани придворных
костюмов не могло не отразиться на реверансах
и поклонах. Поклоны и реверансы исполняются
более утонченно и музыкально. Изысканный
рисунок рук венчал основные позы танца.
Он приобрел особое значение в популярнейшем
танце того времени - менуэте, где изящные
движения рук, утонченные поклоны и реверансы
придавали всему танцу необычайную галантность.
Первым итальянским теоретиком танцевального
искусства считают Доменико, или Доменикано,
из Пьяченцы. Сам Доменико не писал никаких
научных трактатов, но его ученики пристально
всматривались в методику своего прославленного
учителя и распространяли ее по всей стране.
Сохранился так называемый парижский
манускриптум: Domenico de Piacenza "De arte saltandi
e choreas discendi" (1416), где излагается система
обучения танцам по методу Доменико. В
XV веке вышел трактат Гулельомо из Песаро:
Guglielmi Hebraei Pisauriensis "De practica seu arte tripudu wulghare
opusculum". В 1455 году Антонио Корназано
издал первую книгу о танце: Antonio Comazano "Libto
dellarte danzare". Почти одновременно появляется
"Золотая рукопись бассдансов", принадлежащая
Маргарите Австрийской, где зафиксированы
движения и сопровождающие мелодии.
О том, что эти танцы к началу XVI столетия
получат все европейскую известность,
свидетельствует и английский учебник
бассдансов, выпущенный Робертом Комиландом
в 1521 году.
Среди итальянских трудов по хореографии
XVI века заслуживает внимания книга Фабрицио
Карозо: Fabritio Caroso "II Ballarmo" (Venetia, 1581).
Карозо пытается систематизировать не
только танцы, но и составляющие их движения.
Например, он делит реверансы на "важные"
("grave"), "малые" ("minima"), "средние"
("semiminima"). "Средние" реверансы
включали прыжок.
В XV веке придворная хореография начинает
приобретать свои специфические черты.
Она окончательно порывает с какими бы
то ни было приемами исполнения, свойственными
народному танцу. Движения придворного
танца становятся все более и более сдержанными.
Исполнять веселую пиву считается неприличным,
из салтареллы убираются прыжковые движения.
Бытовой танец эпохи Возрождения - танец
парный. В нем все большее внимание обращается
на мелкие детали движения рук, манеру
носить платье, держать корпус, снимать
шляпу, приветствовать партнера и гостей.
Исчезают пантомимный и импровизированный
элементы. Танцующие стоят близко друг
к другу, соприкасаясь плечами. Танцмейстеры
создают канонические формы танцев, которые
старательно и пунктуально изучает привилегированное
общество. Этому во многом способствуют
учебники, где систематизируются движения
и делается попытка зафиксировать танцевальные
композиции.
В XV - начале XVI века танцевальное искусство
наиболее пышно расцветает в Италии. Балы
во Флоренции XV-XVI веков - образец великолепия,
красочности, изобретательности. Итальянские
учителя танцев приглашаются в различные
страны. Термины, которыми оперировали
итальянские хореографы, проливают свет
на характер танцев и манеру исполнения.
Большое значение придавали "эре"
- положению корпуса во время танца. Женщина
должна была танцевать скромно, легко,
нежно, опустив глаза. Допускалось сгибание
колена, стопы, легкий отрыв ноги от пола.
Танцующие могли делать нерезкие повороты
и полуповороты, двигаться вперед, назад,
допускался также простой и двойной шаг,
остановки, "легкое переступание"
- покачивание корпуса, скрещивание ног.
В дальнейшем стали делать полный поворот,
получивший название "вольта". Танцевальные
термины и фигуры во Франции мало чем отличались
от итальянских.
Стопы ног в танцах XV века располагались
по прямой линии параллельно друг другу.
Выворотность станет обязательной лишь
с XVII века. Некоторые исследователи совершенно
справедливо называют танцы XV века партнерными
(бассдансы и их разновидности: бранли,
павана, куранта). Прыжки в них отсутствовали.
Более оживленным и активным становится
общение партнеров. Кавалер ведет даму,
часто пропуская ее несколько вперед,
обводит ее за руку. Танцующие смотрят
друг на друга на протяжении всего танца.
Туано Арбо подробно фиксирует композицию
танца, разновидности па и движений, манеру
исполнения, характер костюмов и аксессуаров.
Его труд способствовал популяции хореографии,
являлся придворный и сценический танец.
Развитию танцевальной культуры в значительной
мере способствует музыка, которая в этот
период широко обращается к танцевальным
ритмам. Нельзя не согласиться с М. Друскиным,
который утверждает, что "инструментальная
музыка в своем развитии примерно ... до
XVIII века неразрывно связана с бытовым
танцем".
Со временем танцевальная музыка приобретает
все большую самостоятельность. Развитие
ее способствует фиксации движений и отдельных
композиций.
В эпоху Возрождения при дворах европейских
вельмож сложилась своеобразная танцевальная
сюита. Обычно она состояла из медленного
торжественного танца (бранль, бассданс,
куранта), открывающего бал. За ним следовал
живой, веселый танец, тоже состоящий из
нескольких частей. Заключали сюиту вольта,
гальярда, салтарелла. С течением времени
сюита стала усложняться. В нее входили
новые танцы и движения: прыжки, верчение
на одной ноге, кабриоли (XVI в.). В конце
XVII века добавляется менуэт, затмивший
своей славой и популярностью все танцы.
Итальянские бассдансы были распространены
повсеместно, так же как павана, а в последующие
эпохи - менуэт. Французы отдавали предпочтение
куранте и паване, тогда как англичане
любили жигу и сарабанду. Балы, торжественные
и танцевальные вечера, ставшие особенно
популярными в XVIII - XIX веках, прочно вошли
в привычный быт еще в эпоху Возрождения.
Название "бал" происходит от греческого
слова "Баллери", старофранцузского
bailer, латинского ballare, что означает - танцевать,
прыгать.
В более поздние исторические периоды
балы стали подразделять на официально-придворные,
общественные, семейные. Но для эпохи Возрождения
типичны придворные балы, куда приглашалось
только избранное общество. На эти роскошные
празднества придворные являлись в дорогих
парадных одеждах. Если же это был костюмированный
бал-маскарад, - в замысловатых карнавальных
костюмах.
Первые итальянские и французские балы
относятся к XIV веку. Их нередко открывал
кардинал. Этот обычай сохранился до середины
XV столетия. Так, в 1500 году Людовик XII дает
большой бал в Милане, который открывает
вместе с кардиналом. Блестящие балы были
при дворе Франциска I, на которых отличалась
грацией, изысканностью манер сестра короля
Маргарита Валуа.
Во время балов нередко давались балетные
представления, в них выступали знаменитые
певцы и танцоры. Балы, на которых присутствовали
иностранные послы и дипломаты, обставлялись
особенно пышно и торжественно.
В песнях и танцах славили короля, его
доблестное войско, демонстрировали богатства
страны, преданность подданных. Иногда
весь бал превращался в аллегорический
спектакль. Грандиозные балы с театральными
выступлениями и карнавалами любила устраивать
Екатерина Медичи. На одном из них, в Байонне,
представители разных областей страны
исполняли свои народные танцы.
Академия проверяла знания учителей танцев,
выдавала дипломы, устраивала вечера и
всячески способствовала популяризации
хореографического искусства. Новые танцы,
новые движения деятели Академии часто
заимствовали у народной хореографии,
которая продолжала развиваться своими
путями. Члены Академии пользовались рядом
привилегий, которые были недоступны другим
учителям танцев. И хотя многие из академиков
использовали свой высокий пост для личной
выгоды, Академия сыграла огромную роль
в развитии танцевальной культуры Франции.
Особенного расцвета она достигла в период,
когда во главе ее стал Луи Бошан - знаменитый
балетмейстер и учитель танцев короля.
Многие из членов Академии положили начало
современной теории танца. К ним относятся
Фелье, Пекур, Маньи, Рамо.
Наиболее популярные танцы XVII столетия
- гавот и менуэт - надолго пережили свою
эпоху и были известны до начала XIX столетия.
Монтаньяр
Монтаньяр - массовый танец, исполняющийся
в сопровождении волынки и
двух труб. В нем участвуют не
менее восьми пар, располагающихся
колонной. Фигуры и движения монтаньяра,
требуют, чтобы расстояние между парами
было не менее полутора метров.
Вольта
Вольта - парный танец итальянского
происхождения. Название его происходит
от итальянского слова voltare, что означает
"поворачиваться". Обычно танец
исполняется одной парой (мужчина
и женщина), но число пар может быть увеличено.
Началу танца предшествует поклон кавалера
и реверанс дамы (поклон XVI в.).
Основной рисунок танца состоит в том,
что кавалер проворно и резко поворачивает
в воздухе танцующую с ним даму. Этот подъем
обычно делается очень высоко. Он требует
от кавалера большой силы и ловкости, так
как, несмотря на резкость и некоторую
порывистость движений, подъем должен
выполняться четко и красиво. Как и многие
другие народные танцы, вольта вскоре
после своего появления стала исполняться
на придворных празднествах. В XVI веке
она известна во всех европейских странах,
но наибольший успех имела при французском
дворе. Однако уже при Людовике XIII французский
двор вольты не танцует. Дольше всего этот
танец просуществовал в Италии.
С описанием вольты мы встречаемся как
в самых ранних, так и более поздних исследованиях.
Туано Арбо, например, называет вольту
"провансальским танцем", считая,
что она происходит от гальярды.
В некоторых источниках вольту именуют
"гальярдной вольтой", хотя темп вольты
медленнее темпа гальярды.
Движения вольты, связанные с подъемом
дам в воздух, - прообраз будущей поддержки
в сложной технике сценического танца.
Анализ движений вольты подтверждает
мысль о происхождении лексики сценического
танца из народной хореографии и той большой
роли, которую сыграли народные и бытовые
танцы в развитии профессионального балетного
искусства.
Гальярда
Гальярда - старинный танец итальянского
происхождения, распространенный в
Италии, Англии, Франции, Испании, Германии.
Это веселый и живой танец, берущий свое
начало в народной хореографии, хотя наибольшее
распространение получил у привилегированных
классов.
Уже в начале XVI века музыка гальярды стала
популярна в широких слоях французского
общества. Во время исполнения серенад
орлеанские студенты играли мелодии гальярды
на лютнях и гитарах. Появление разнообразных
мелодий гальярды и установление ее ритмической
структуры способствовало тому, что движения
танца стали более канонизированными.
Как и куранта, гальярда носила характер
своеобразного танцевального диалога.
Кавалер двигался по залу вместе со своей
дамой. Когда мужчина исполнял соло, дама
оставалась на месте. Мужское соло состояло
из разнообразных сложных движений. После
этого он снова подходил к даме и продолжал
танец.
Гальярда называлась еще "пять па",
или "романеска". В основе танца пять
движений: четыре небольших шага и прыжок.
Эти движения занимали два такта по 3/4,
то есть шесть четвертей. Прыжок, следовавший
за шагом, позволял делать выдержку и давал
возможность начинать движение с другой
ноги.
Движения танца могли делаться вперед,
назад, в стороны, по диагонали. Их направление
выбирали сами танцующие. Как утверждает
ряд исследователей, именно прыжки способствовали
успеху гальярды.
Легкость и живость, с которой исполнялся
танец, не исключали известной изысканности,
которую нужно было сохранять даже при
быстром повороте плеч. Исполнители гальярды
демонстрировали не только легкость и
проворство. Они могли по своему усмотрению
чередовать движения, заменять подъем
ноги легким касанием пола, шаг вперед
- шарканьем или трикотирующими ударами
носком и каблуком. Меняя и усложняя движения,
исполнители как бы соревновались друг
с другом в ловкости.
Придворное общество танцевало гальярду
в пышных парадных одеждах. Мужчины не
обходились без пелерины, перекинутой
через правое или левое плечо, и шпаги,
которую придерживали левой рукой. Дамы
одевались в дорогие платья, к поясу прикрепляли
ленты, на которых висели маленькие зеркальца.
Французские и итальянские учителя танцев
и поэты по-разному описывали гальярду,
но все сходились в одном: реверансы и
композиции танца не играли особо важной
роли и исполнялись в головном уборе, шляпе
или берете. Как и многие другие придворные
танцы, гальярда исполнялась в балетных
спектаклях.
В крупнейших трудах по истории танца
гальярде отводится значительное место.
Ее описание мы находим в работах Рауля
Фелье, Рамо, Маньи.
Фабрицио Карозо описывает танец под названием
"La Cascarde", который является разновидностью
гальярды. Особенно подробно на гальярде
останавливается Туано Арбо. И это понятно,
так как в гальярде, как ни в каком другом
танце, содержится много движений, перешедших
в новые танцевальные формы.