Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Декабря 2013 в 10:17, контрольная работа
1. Живопись как вид изобразительного искусства (характеристика особенностей, разновидностей, материалов, техника живописи).
2. Скульптура как вид изобразительного искусства (характеристика особенностей, разновидностей, материалов, техник).
3. Графика как вид изобразительного искусства (характеристика особенностей, разновидностей, материалов, техник).
4. Жанры изобразительного искусства (общая характеристика).
Фовизм (от фр. fauve – дикий) –
название течения во французской живописи
1905-1907гг., которое представляли А.Матисс , А.Марке, А.Дерен, Р.Дюфи, Ж.Руо,
М.Вламинк. Когда на парижской выставке
1905 года были продемонстрированы полотна
экспериментировавших художников, оставлявшие
у зрителя ощущение исходящих от картин
энергии и страсти, один из французских
критиков заклеймил авторов словом les
fauves – “дикие звери”. Случайное высказывание
вошло в историю, закрепившись как название
за течением. Художественной манере фовистов
были свойственны стихийная динамичность
мазка, стремление к эмоциональной силе
художественного выражения, яркий колорит,
пронзительная чистота и резкие контрасты
цвета, интенсивность открытого локального
цвета, острота ритма. Фовизм выразился
в резком обобщении пространства, рисунка,
объема.
Характеризуется предельно интенсивным
звучанием открытых цветов, сопоставлением
контрастных хроматических плоскостей,
сведением формы к простым очертаниям
при отказе от светотеневой моделировки
и линейной перспективы. Группа заявила
о себе на парижских выставках 1905-1907 гг.,
однако вскоре объединение распалось,
и творческие пути участников разошлись.
Название направление отражает реакцию
современников на поразившую их экзальтацию
цвета, "дикую" выразительность красок.
Картина Мориса де Вламинка “Цирк”, в
котором автор явно пренебрегает законами
перспективы, сводится к яркому цветовому
пятну, в котором приблизительно обозначены
через элементарные геометрические формы
цирк-шапито и окружающие его здания. Стремительные
широкие синего, оранжевого, розового
цветов создают особую эмоциональную
напряженность образов. Вламинк, по профессии
гонщик-велосипедист, начинает рисовать
после встречи с Андре Дереном, через пять
лет он становится полноправным членом
группы фовистов, наряду с Анри Матисом,
Дереном и Жоржем Руо. Ряд лучших работ
Вламинка относится именно к фовистскому
периоду его творчества. В 1907 году художник
обращается к работам Поля Сезанна и под
их впечатлением отказывается от яркого
колорита, который становится теперь у
Вламинка несколько приглушенным.
Ироническое прозвище "les fauves" ("дикие")
было дано современной критикой группе
живописцев, выступивших в 1905 году в парижском
"Салоне независимых" (А. Матисс, А.
Марке, Ж. Руо, М. Вламинк, А. Дерен, Р. Дюфи,
Ж. Брак, К. ван Донген и др.). Исходящее
из наблюдения натуры, но придающее самодовлеющую
ценность живописным приемам, искусство
фовизма заключало в себе эстетический
протест против художественных традиций
XIX века. Разных по индивидуальному складу
мастеров на короткий срок (1905-1907 гг.) сплотили
тяготение к лапидарным образным формулам,
колористическим контрастам и острым
композиционным ритмам, поиски свежих
импульсов в "примитивном" творчестве,
средневековом и восточном искусстве.
Лепка объема, воссоздание пространства,
воздушная линейная перспектива оттесняются
у фовистов непосредственной эмоциональной
выразительностью интенсивного красочного
пятна, звучными декоративными цветовыми
построениями, служащими прежде всего
для выражения ярких, но не сложных эмоций
художника. В отличие от сложившегося
в этот же период немецкого экспрессионизма,
фовизм не имел специфической нравственно-философской
окраски.
Матисс был гениальным
колористом. Одна из «констант» его
творчества поиск гармонии и чистоты
цвета и формы.
Начало: реализм
Матисс разнообразен. Временами его художественный
мир напоминает мозаику, составленную
из элементов разных техник и стилей. Начинал
художник с вполне реалистических работ,
в которых он выступал верным последователем
Шардена и Коро, но очень быстро отправился
открывать новые художественные «материки».
Лоуренс Гоуинг, биограф Матисса, заметил,
что «каждая его картина написана в новой
манере».
Учитывая непостоянство художника, превратившееся в одну из примет его творчества, его не получится уместить в «ячейке» какого-то одного направления (то же можно сказать и о жанровых предпочтениях мастера — он занимался буквально всем). Если уж и попытаться как-то обозначить такую «ячейку», то это будет, как это ни общо звучит, поиск гармонии. Вот этому поиску Матисс и посвятил свою жизнь.
Когда смотришь на скромные
домашние сценки, написанные молодым
Матиссом, трудно поверить в его
грядущие художественные «зигзаги». Со
временем его техника стала выказывать
следы учебы у импрессионистов.
Интерьеры картин явно «посмелели».
Пуантилизм
Слепое копирование реальности надоело художнику. Появилась потребность не «отобразить» реалии, а выразить свое отношение к миру. В начале 1900-х годов его манера — под влиянием идей Сера и Синьяка — вновь резко поменялась. Матисс на короткое время превратился в «пуантилиста».
Увлечение оказалось небесплодным,
увенчавшись настоящим
"Дикое" творчество (Фовизм)
Матисса и его друзей Алъбера Марке, Андре Дерена, Мориса де Вламинка и Жоржа Руо назвали в Осеннем Салоне 1905 года фовистами, то есть «дикими». Их принято рассматривать как членов одной художественной группировки, хотя такое представление является очевидной натяжкой. Они были разными, сходясь лишь на своем отношении к цвету. Фовизм утверждал преобладание цвета над формой. Среди предшественников фовизма нужно, прежде всего, отметить Гогена; в дальнейшем же его идеи развили экспрессионисты.
«Исходный пункт фовизма,
– писал Матисс, – решительное
возвращение к красивым синим, красивым
красным, красивым жёлтым – первичным
элементам, которые будоражат наши
чувства. Матисс отказался от смешения
цветов светотени и мелких деталей
– ничто не должно было снижать
звучность краски. Другим выразительным
средством в его картинах была точно
отработанная линия. Художник подчёркивал
каждое движение, каждый контур линией;
она иногда выглядела своеобразной рамкой,
в которую заключена форма.
Сам термин «придумал» критик Л. Воксель,
который, сравнивая выставленную в Осеннем
Салоне бронзовую фигуру Альбера Марке
с расположенной по соседству работой
скульптора XV века Донателло, воскликнул:
«Бедный Донателло! Он оказался в окружении
дикарей!» Картина «Молодой матрос», 1906
была создана Матиссом в годы его увлечения
фовизмом. Позже художник писал: «Фовизм
был кратковременным течением. Мы придумали
его для того, чтобы показать значение
каждого цвета, не отдавая предпочтения
ни одному из них».
Фовизм (вместе с кубизмом) можно считать
началом абтракционизма. Абстракционизм
(от лат. abstractus-отвлеченный), беспредметное
искусство, конфигуративное искусство,
конкретное искусство - направление в
искусстве ХХ в., ставящее во главу угла
формальные элементы - линию, цветовое
пятно и отвлеченную конфигурацию. Среди
его крупнейших российских представителей
можно назвать В.В.Кандинского и К.С.Малевича.
3:
Куби́зм — направление в искусстве, основанное в первой четверти XX века в живописи, представители которого изображают предметный мир в виде комбинаций правильных геометрических объёмов: куба, кубошара, кубоцилиндра, кубоконуса, чтобы полнее выразить идеи вещей, художники используют традиционную перспективу как оптическую иллюзию и стремятся дать их всеобъемлющее изображение посредством разложения формы и совмещения нескольких её видов в рамках одной картины. Повышенный интерес к форме ведёт к разграничению в использовании цветов. Тёплые цвета для выступающих элементов сюжетного мотива, холодные цвета для удалённых или отдалённых элементов картины.
Принципы художественной организации образа в кубистической живописи применяются для характеристики фундаментальных структур художественного языка в целом, и в частности, для описания характерных аспектов строения художественного образа в литературе и выстраивания структуры композиции в музыке. В архитектуре и скульптуре характеризуется использованием подчёркнуто геометризованных условных форм, стремлением раздробить реальные объекты на стереометрические примитивы, стремление выявить простейшие геометрические формы, лежащие в основе предметов.
Пабло Пикассо родился 25
октября 1881 года в городе Малага, анадалузской
провинции Испании. При крещении Пикассо
получил полное имя Пабло Диего Хосе Франсиско
де Паула Хуан Непомусено Мария де лос
Ремедиос Криспин Криспиньяно де ла Сантисима
Тринидад Руис и Пикассо - что по испанскому
обычаю являлось чередой имен почитаемых
святых и родственников семейства. Пикассо
- фамилия матери, которую и взял Пабло,
поскольку фамилия отца казалась ему слишком
обыденной, к тому же отец Пикассо, Хосе
Руис, сам был художником.
Пабло рано проявил талант к рисованию.
Уже с 7 лет он учился у своего отца технике
рисования, который сначала поручал ему
дописывать лапки голубей на своих картинах.
Но однажды, доверив тринадцатилетнему
Пабло дописать довольно большой натюрморт,
он был настолько поражен техникой сына,
что, по легенде, сам бросил заниматься
живописью.
В возрасте 13 лет Пабло Пикассо с блеском
поступил в Барселонскую Академию художеств.
На подготовку к экзамену, обычно занимавшую
у студентов месяц, у Пикассо ушла неделя.
Он поразил комиссию своим мастерством
и был принят в Академию несмотря на свой
юный возраст. Отец Пикассо совместно
с его дядей решили послать Пабло в Мадридскую
академию "Сан Фернандо", считавшуюся
на тот момент самой передовой Школой
искусств во всей Испании. Так, Пабло в
1897 году в возрасте 16 лет приехал в Мадрид.
Однако занятия в Школе искусств продлились
недолго, меньше года, и Пабло был захвачен
всеми другими прелестями мадридской
жизни, а также изучением работ впечатливших
его тогда художников - Диего Веласкеса,
Франсиско Гойи, и в особенности Эль Греко.
Коллекция ранних работ Пикассо находится в Барселоне,
в музее Пикассо. Самые известные из них: "Первое причастие" (1896) - большая картина, изображающая
сестру Пикассо Лолу,"Автопортрет" (1896), "
Во время обучения в Мадриде Пикассо совершил
свое первое турне в Париж - признанную
тогда европейскую столицу искусств. Там
он в течение нескольких месяцев посетил
все без исключения музеи, изучая живопись
великих мастеров: Делакруа, Тулуз-Лотрека,
Ван-Гога, Гогена и многих других. Также
он увлекался искусством финикийцев и
египтян, готической скульптурой, японской
гравюрой. Пабло интересовало абсолютно
все. Тогда же, в первые годы жизни в Париже
он познакомился с коллекционером и торговцем
живописью Амбруазом Волларом, поэтами Максом Жакобом и Гийомом Аполлинером и многими другими. Он вновь
посещал в Париж в 1901 и в 1902 году и уже окончательно
перебрался туда к 1904 году.
2. "Голубой" период (1901-1904)
К "голубому" периоду
относят работы, созданные в промежутке
между 1901 и 1904 гг. Серо-голубые и сине-зеленые
глубокие холодные цвета, цвета печали
и уныния, постоянно присутствуют
в них. Пикассо называл голубой "
подробнее
3. "Розовый" период (1904 - 1906)
"Розовый период" характеризуется
более жизнерадостными тонами - охристыми
и розовыми, а также устойчивыми
темами изображений - арлекинами,
бродячими актерами, акробатами ("Семейство
комедиантов" (1905), "Акробат
и молодой Арлекин" (1905), "Шут" (1905). Очарованный
комедиантами, ставшими моделями его картин,
он часто посещал цирк Медрано; в это время
арлекин - любимый персонаж Пикассо. В
1904 году в Пикассо встретил модель Фернанду Оливье, которая вдохновила его на
создание многих значительных работ этого
периода. Они жили в центре богемной парижской
жизни и мекке парижских художников Бато-Лавуар.
Это странное полуразрушенное здание
с темными лестницами и извилистыми коридорами
было домом очень разношерстной компании:
художники, поэты, торговцы, дворники...
Здесь, в совершенной бедности на грани
нищеты и неописуемом твоорческом беспорядке
Пикассо постоянно писал свою Фернанду
и искал свой путь.
Знаменитую "Девочку
на шаре" (1905) относят к переходным картинам
между "голубым" и "розовым"
периодами. Художник играет на контрасте
и балансе форм или линий, тяжести и легкости,
устойчивости-неустойчивости. Также в
конце "розового периода" появились
"античные" картины - "Мальчик,
ведущий лошадь" (1906), "Девочка
с козлом" (1906) и другие.
подробнее
4. "Африканский" период (1907 - 1909)
В 1906 году Пикассо работал
над портретом Гертруды Стайн. Он переписывал его около восьмидесяти
раз и, по воспоминаниям самой Гертруды
Стайн, в итоге Пикассо сказал ей в ярости: "Я перестал вас
видеть, когда смотрю на вас". и оставил
работу над портретом. Это был переломный
момент в его творчестве и отсюда начался
путь Пикассо от изображения конкретных
людей к изображению человека как такового
и к форме как к самостоятельной структуре.
Пикассо требовались подтверждения его
пути в общем развитии мирового искусства
и новые впечатления для обретения новой
творческой энергии и открытие наукой
того времени целого пласта африканской
культуры послужило толчком и для творчества
художника. Особенно он интересовался
африканской скульптурой и масками, он
считал их наделенными магической силой
и нашел в них чувственную простоту форм.
Скорее всего именно эти "африканские
влияния" и определили окончательный
вариант портрета .
В 1907 году появилась знаменитые "Авиньонские
девицы". Над ними художник работал
больше года - долго и тщательно, как не
работал до этого над другими своими картинами.
Первая реакция публики - шок. Матисс был
в бешенстве. Даже большинство друзей
не приняли эту работу. "Такое ощущение,
что ты хотел накормить нас паклей или
напоить бензином", - говорил художник
Жорж Брак, новый друг Пикассо. Скандальная
картина, название которой дал поэт А.
Сальмон, была первым шагом живописи на
пути к кубизму, а многие искусствоведы
считают ее отправной точкой современного
искусства.
5. Кубизм (1909 - 1917)
В "кубическом" периоде
Пикассо выделяют несколько этапов. "
Несмотря на неприятие кубизма большинством,
картины Пикассо очень хорошо покупаются.
Наконец-то кончается нищенское существование
и Пабло с Фернандой в сентябре 1909 года
перебрались в просторную и светлую мастерскую
на Клиши, 11. Конечно, Пикассо не забыл
перевезти и свой обязательный беспорядок:
причудливые бутыли и вазы, гитары, старый
ковер, картины любимый художников - Матисса,
Сезанна, Руссо, коллекция африканских
масок... Он всегда говорил, что испытывает
ужас перед гармонией и хорошим вкусом.
Он покупал вещи, которые ему нравились,
не заботясь о том, как они смотрятся вместе.
Осенью 1911 года Пикассо расстался с Фернандой.
Его новой музой стала Ева (Марсель Умбер),
с которой он жил и создавал свои кубические
работы на Монпарнасе и в Авиньоне. Одна
из работ, посвященных Еве - "Обнажённая,
Я люблю Еву" (1912). Затем наступили печальные
годы: война, мобилизация и расставание
со многими друзями, неожиданная болезнь
и трагическая смерть Евы.
6. Неоклассицизм (1918 - 1925)
Весной 1917 года поэт Жан Кокто, сотрудничавший с Сергеем Дягилевым, предложил Пикассо сделать
эскизы костюмов и декорации к будущему
балету. Художник отправился работать
в Рим, где влюбился в одну из танцовщиц
Дягилевской труппы - Ольгу Хохлову. Они
поженились в 1918 году, а в 1921-м у них родился
сын Поль.
В это время его полотна очень далеки от
кубизма; на них: ясные и понятные формы,
светлые тона, правильные лица. Самая выразительная
картина этих лет - "Портрет
Ольги в кресле"(1917). Пикассо активно критиковали
за смену стиля, как прежде критиковали
за кубизм. На эти обвинения он ответил
в одном из интервью: "Всякий раз, когда
я хочу что-то сказать, я говорю в той манере,
в которой, по-моему ощущению это должно
быть сказано". Другие картины "реалистического"
периода: "Купальщицы" (1918),
Информация о работе Контрольная работа по "Истории искусства"