Авангардное искусство ХХ века (футуризм, абстракционизм, экспрессионизм, сюрреализм)
Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Мая 2014 в 22:15, реферат
Краткое описание
Авангардизм в искусстве – понятие, определяющее экспериментальные, модернистские начинания в искусстве. Но чем дальше уходит искусство от классических форм, тем более контрастным становится отношение к нему. Цели и задачи работы. Понять направленность авангардного искусства – вложен ли в него смысл, доносит ли оно этот смысл до публики, или только удивляет и шокирует. Для понимания этого нужно решить несколько задач: - проследить, как авангардизм зарождался, развивался, что было тому причиной.
Содержание
Введение……………………………………………… Глава I. Авангард…….…………….………………… Глава II. Футуризм………………………...………… Глава III. Абстракционизм………………………….. Глава IV. Экспрессионизм.............................................. Глава V. Сюрреализм………………………………… Заключение…………………………………………… Список использованных источников………………..
Абстракционизм (лат. abstractio
– удаление, отвлечение) – беспредметное,
нефигуративное искусство – форма изобразительной
деятельности, не ставящая своей целью
имитацию или отображение визуально воспринимаемой
реальности. Абстрактная живопись, графика,
скульптура исключают ассоциации с узнаваемыми
предметами.
Истоки абстрактной живописи
и время создания первой абстрактной картины
не установлены. С уверенностью можно
говорить только о том, что между 1910 и 1915
годами многие европейские художники
пробовали себя в беспредметных, нефигуративных
композициях (в живописи, рисунке, скульптуре).
Среди них: Р.Делоне, М.Ф.Ларионов, Ф.Пикабиа, Ф.Купка, П.Клее, Ф.Марк, А.Г.Явленский, У.Бочиони, Ф.Маринетти
и др. Самые оригинальные и известные – В.В.Кандинский, П.Мондриан, К.С.Малевич. «Изобретателем» абстракции
обычно называют Кандинского, имея в виду
его акварели 1910–1912 и его теоретические
работы, которые объективно свидетельствуют
о самодостаточности искусства, указывают
на его способность своими собственными
средствами создавать некую новую реальность.
И в практике, и в теории Кандинский был
наиболее решительным и последовательным
из тех, кто в это время подошел к черте,
отделяющей фигуративность от абстракции.
Невыясненный вопрос о том, кто первым
пересек эту черту, не имеет принципиального
значения, так как в первые годы XX в. новейшие
течения европейского искусства вплотную
приблизились к этой границе, причем все
указывало на то, что она будет опрокинута.
Абстракция вопреки бытующим
представлениям не является стилистической
категорией. Эта специфическая форма изобразительного
творчества распадается на несколько
направлений. Геометрическая абстракция,
лирическая абстракция, жестикуляционная
абстракция, аналитическая абстракция
и более частные течения, такие, как супрематизм,
аранформель, нюажизм и т.д.
Стили абстрактного искусства
складываются из тех же стилеобразующих
элементов, что и стили фигуративного.
Об это свидетельствует, в частности, тот
факт, что монохромная живопись – холст,
закрашенный одним тоном, – находится
в таком же нейтральном отношении к стилю,
как абсолютно натуралистическое фигуративное
изображение. Абстрактная живопись –
это особый вид изобразительной деятельности,
функции которой сравнивают с функциями
музыки в аудиопространстве.
Ускоряющаяся смена эстетических
установок в искусстве берет начало в
революционных преобразованиях в культуре,
науке и технике XX в. В искусстве новые
тенденции становятся заметны уже в первой
половине XIX в. В это время в европейской
живописи можно видеть одновременно совершенствование
натуралистической техники (Ж.Энгр, Ж.-Л.Давид,
Т.Шассерио) и нарастающую тенденцию к
условности (К.Коро, Э.Делакруа, Ф.Гойя);
последняя особенно заостряется в английской
живописи – у Р.О.Бонингтона и особенно
У.Тернера, чьи картины Солнце, восходящее
в тумане… (1806), Музыкальный вечер (1829–1839)
и некоторые другие работы представляют
самые смелые обобщения, граничащие с
абстракцией. Обратим внимание на форму,
но также и на сюжет одной из его последних
работ – Дождь, пар, скорость, которая
изображает паровоз, мчащийся сквозь туман
и пелену дождя. Эта картина, написанная
в 1848, – высшая мера условности в искусстве
первой половины XIX в.
С середины XIX в. живопись, графика,
скульптура обращаются к тому, что недоступно
непосредственному изображению. Все более
интенсивно разворачиваются поиски новых
изобразительных средств, способов типизации,
повышенной экспрессии, универсальных
символов, сжатых пластических формул.
С одной стороны, это направлено на отображение
внутреннего мира человека – его эмоциональных
психологических состояний, с другой –
на обновление видения предметного мира.
В 1900-е годы открытие – вначале в Испании,
а потом во Франции – первобытного и чуть
позднее традиционного («примитивного»)
искусства решительно меняет представление
о значении условных форм в изобразительном
искусстве.
Состояние, в котором находится
в это время искусство, можно назвать перманентной
эстетической революцией; главные события
происходят во Франции. Универсальная
международная выставка 1900 в Париже, на
авеню Николая II, была первой официальной
экспозицией, включавшей работы еще «скандальных»
в это время художников: Э.Мане, К.Моне,
О.Ренуара и других импрессионистов, а
также П.Гогена и П.Сезанна. В 1904 новейшая
французская живопись, показанная в Германии,
произвела ошеломляющее впечатление на
немецких художников и послужила толчком
к созданию молодежного Союза, в который
вошли будущие знаменитые экспрессионисты:
Э.Л.Кирхнер, К.Шмидт-Роттлюф и др.
С 1905 по 1910 в западноевропейском
искусстве происходит последовательная
«деконструкция» классической изобразительной
системы, радикальная смена эстетических
установок. После того как импрессионизм
– впервые в истории искусства – внес
в живопись структурные (нестилистические)
изменения, французские фовисты и немецкие
экспрессионисты меняют отношение к цвету,
рисунку, которые окончательно выходят
из подчинения натуре. Затем кубизм освобождает
живопись от нарративности повествовательного
сюжета.
Если живопись, так же как другие
искусства, – это не столько демонстрация
мастерства – создание произведения,
сколько способ самовыражения, тогда абстрактное
искусство надо признать наиболее продвинутой
ступенью изобразительной деятельности.
Это «восхождение» демонстрирует творческая
эволюция пионера абстракционизма – Кандинского,
которая проходит ряд этапов, включая
академический рисунок и реалистическую
пейзажную живопись, прежде чем выйти
в свободное пространство цвета и линии.
Абстрактная композиция – это тот последний,
молекулярный, уровень, на котором живопись
еще остается живописью. Дальше – распад.
«Доказательством моего бытия,
– говорит один из современных художников,
– является не мое имя, мое тело – они
исчезнут в океане времени, а вымысел,
создание видимости» (Francllin C. Jean Le Gac. Цит.
по: Милле К. Современное искусство Франции.
Минск, 1995, с. 235).
Творчество – самый интимный,
аутентичный способ самоутверждения,
в котором остро нуждается человек. Эта
потребность охватывает все большие массы
людей (о чем, в частности, свидетельствуют
учащающиеся жестокие способы коллективного
и индивидуального утверждения своей
аутентичности).
Абстрактное искусство – самый
доступный и благородный способ запечатлеть
личное бытие, причем в форме, подобной
факсимильному оттиску. В то же время это
прямая реализация свободы.
В США подъем абстракционизма
начинается уже в середине 1940-х. Первыми
заметными фигурами в это время, кроме
ученика П.Мондриана Дж.Поллока, были Б.Диллер, М.Тобей, Б.У.Томлин,
А.Горки. Среди тех, чье творчество позднее
оказало влияние на европейскую живопись,
– Б.Ньюмен, М.Ротко, Ф.Клин, Р.Раушенберг, У.Кунинг, А.Рейнхардт.
Один из первых послевоенных
французских абстракционистов, воспринявших
уроки американской живописи, – П.Сулаж.
Его не лучшие работы напоминают экспрессивные
абстракции Ф.Клина. Работы Г.Хартунга
ближе к первоистоку европейской абстракции
– Кандинскому. В числе европейских художников,
самостоятельно пришедших к абстракционизму
в послевоенные годы, Ж.Фотрие, Ж.Матье,
Ж.-П.Риопель, Дж.Капогросси, М.Эстев, А.Ланской,
С.Поляков, Р.Биссьер и Ж.Базен. Особенно
влиятельными во Франции в послевоенные
годы были Ж.Базен и Р.Биссьер. Пережила
всех и продолжает расти в цене и популярности
живопись Н. де Сталя, колеблющаяся, как
и живопись Биссьера и отчасти Базена,
на тонкой грани между полной абстракцией
и намеком на фигуративность.
В 1950 в Париже появляется первая
мастерская, в которой художники Ж.Девань
и Э.Пиле учат молодежь избавляться от
реалистического видения, создавать картину
исключительно живописными средствами
и использовать в композиции не более
трех тонов, так как «цвет определяет форму»
(надо стремиться к тому, чтобы найти точный
цвет). В начале 50-х абстрактные композиции
создает А.Матисс. Абстрактная картина
Деваня Апофеоз Марата (1951) была встречена
с большим энтузиазмом. Критики писали,
что это не только интеллектуальный портрет
пламенного трибуна, но, кроме того, «праздник
чистого цвета, динамичной игры кривых
и прямых линий», «эта вещь – доказательство
того, что абстракция выражает не только
духовные ценности, но так же, как фигуративное
искусство, может обращаться к событиям
историческим и политическим».
В начале 50-х во Франции становится
популярна «лирическая абстракция» Ж.Матье. Ему принадлежит высказывание,
которое отражает новый подход к искусству:
«Законы семантики действуют по принципу
инверсии: поскольку дана вещь, для нее
подыскивается знак, если дан знак, он
утверждает себя, если находит воплощаемое».
То есть сначала создается знак, потом
подыскивается его смысл. В классическом
искусстве смысл ищет воплощения (первично
означаемое).
В начале 50-х в нью-йоркской
галерее Бетти Парсон, где в конце 40-х впервые
были выставлены работы Ганса Хофмана
и Дж. Поллока, появляются новые имена – Барнет
Ньюмен и Роберт
Раушенберг.
Стилистика американской абстракции
50-х годов отличается прямолинейным геометризмом:
Б.Диллер, А.Рейнхардт, У.Кунинг, Ф.Клин,
М.Ротко, Б.Ньюмен, Р.Раушенберг (исключение
– А.Горки, отчасти М.Тобей и А.Готлиб).
Эта стилистика связана с нью-йоркской
школой, внезапно приобретающей международную
известность.
Искусство всегда было, в той
или иной мере, средством самовыражения.
Личность, опосредованно запечатлевавшая
себя в нормативных структурах Больших
стилей, в Новое время сама создает для
себя такие структуры.
С выходом в абстракцию творческая
личность получила свободу. Некорректируемые
вчуже, линия, цвет, фактура становятся
авторским факсимильным отпечатком. Теоретически
ничто не мешает запечатлению личности
в пластической, графической, живописной
проекциях, в которых как и что сливаются
воедино («Мой рисунок – это прямое и самое
чистое воплощение моих эмоций», – говорит
Матисс. L'Aventure du XX siecle. Paris, 1998. P. 511).
С другой стороны, и мера отчуждения,
которую допускает абстракция, превосходит
все существовавшее раньше. Живописный
конструктор супрематизма предполагает
небывалое по своим возможностям удовлетворение
эстетических потребностей.
Как фактор стилеобразующий,
абстракция безгранично расширяет возможности
воплощения двух противоположных сущностей
– уникального и универсального. Тексты,
художественные изделия всех времен свидетельствуют
о том, что автор в той или иной мере говорил
о себе всегда, но все же никогда так осознанно
обстоятельно и откровенно, как в XX в.
В сумме факторов (изобретение
фотографии, научные и квазинаучные теории
цвета и света и др.), определивших в Новое
время основной вектор изменений в искусстве
– движение от натурализма к абстракции,
первое место занимает индивидуализация
творчества – превращение его в прямую
проекцию личности.
Прямая проекция темперамента
– жестикуляционная живопись – рождается
в Америке. Победа нового искусства в Америке
может показаться неожиданной, если вспомнить
о возмущении американцев, впервые увидевших
в 1913 большую выставку европейского авангарда.
В военное и послевоенное время американцы
могли убедиться, что вложения в искусство
надежны и доходны. Тот, кто вовремя осознал
доходность современного искусства, получил
шанс сказочно разбогатеть (Пегги Гуггенхейм,
Бетти Парсон и др.). Почти все классики
европейского авангарда оказались во
время войны в США в положении эмигрантов.
Самый знаменитый из американских абстракционистов
– Поллок, ученик Мондриана, а его успех
– это успех галереи Бетти Парсон.
В начале 1960-х в обновленном
виде абстрактное искусство возвращается
из Америки в Европу. «Это становится открытием,
– пишет К.Милле, – для тех, кто еще окончательно
не выработал свое художественное кредо…
Сначала абстрактное искусство (чаще всего
американское) изучается по репродукциям».
«Девад с юмором отмечает, что, имея доступ
к американской живописи только через
фотографии журнала „Артфорум", он
избрал для работы формат почтовой марки,
тогда как Виалла, напротив, думая, что
Джексон Поллок использует большой формат,
все более увеличивает и формат своих
работ! Только немногие, как, например,
Девад или Бюрен и Пармантье, смогли увидеть
американскую живопись своими глазами»
(Милле К. Современное искусство Франции.
Минск, 1995, с. 156).
Первые выставки американской
живописи в Париже организуются в начале
60-х, самая представительная, «Искусство
реальности» (1968), развернутая в Гран-пале,
была посвящена целиком абстрактному
американскому искусству. Американское
влияние на европейское искусство приходится
на годы холодной войны. В эти десятилетия
горизонтально организованная демократическая
структура жестко противостоит вертикально
организованной коммунистической. Абстрактное
антинормативное искусство – в немалой
степени из-за его отторжения в СССР –
становится символом свободного творчества,
которое противостоит фигуративному нормативному
«социалистическому реализму». В годы
холодной войны централизованная структура
– не обязательно левая или правая – для
интеллектуала ассоциируется с идеей
подавления личности. На государственном
уровне воплощением идеально организованной
структуры являются противостоящие друг
другу гигантские военные монстры, угрожающие
гибелью всему живому. Возможно, здесь
подсознательные истоки новых тенденций
в абстрактном искусстве – тенденции
к декомпозиции, децентрализации. Эти
настроения воплощаются в американской
живописи all over, которая упраздняет компоновку
кадра картины, превращая живопись в красочное
поле или просто в окрашенную поверхность
(Color Field, Hard Edge, Minimal Art).
Полицентричное состояние художественного
пространства предполагает автономное
существование сильной творческой личности,
которая сама в состоянии утвердить свой
индивидуальный стиль, метод, направление
(напомним, что в 50-е годы еще работали
крупнейшие мастера первого эшелона авангарда
– А.Матисс, А.Дерен, Ж.Брак, П.Пикассо и
др.).
Во второй половине 50-х появляется
первая абстрактная скульптура, снабженная
«электронным мозгом», – Cysp I Никола Шёффера.
Александр Кальдер после «мобилей», имевших
успех, создает свои «стабили». Возникает
одно из обособленных направлений абстракционизма
– оп-арт.
В то же время, почти одновременно
в Англии и США, появляются первые коллажи,
использующие этикетки массовых изделий,
фотографии, репродукции и тому подобные
предметы новой стилистики поп-арта. На этом фоне успех скромного
экспрессиониста Бернара
Бюффе представляется неожиданным.
Его стилистика (определенность форм,
уравновешенная композиция) коррелирует
с такими явлениями, как Падение Икара
Пикассо во дворце ЮНЕСКО, абстрактными
полотнами Ф.Хундертвассера, монументальным стилем К.Клапека,
монохромными конструкциями М.Е. Виеры-да-Сильвы.