Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Февраля 2014 в 17:02, реферат
Краткое описание
Период централизации верховной власти в Европе часто называют Абсолютизмом. Абсолютизм достиг своего апогея при французском короле Людовике XIV. Для всей Европы двор Людовика был образцом для подражания. В том числе и музыка, исполнявшаяся при дворе. Возросшая доступность музыкальных инструментов (особенно это относилось к клавишным) дала толчок к развитию камерной музыки.
Зрелое барокко отличается от раннего повсеместным распространением нового стиля и усилившимся разделением музыкальных форм, особенно в опере. Как и в литературе, появившаяся возможность потоковой печати музыкальных произведений привела к расширению аудитории; усилился обмен между центрами музыкальной культуры.
Период централизации верховной власти
в Европе часто называют Абсолютизмом.
Абсолютизм достиг своего апогея при французском
короле Людовике XIV. Для всей Европы двор
Людовика был образцом для подражания.
В том числе и музыка, исполнявшаяся при
дворе. Возросшая доступность музыкальных
инструментов (особенно это относилось
к клавишным) дала толчок к развитию камерной
музыки.
Зрелое барокко отличается от раннего
повсеместным распространением нового
стиля и усилившимся разделением музыкальных
форм, особенно в опере. Как и в литературе,
появившаяся возможность потоковой печати
музыкальных произведений привела к расширению
аудитории; усилился обмен между центрами
музыкальной культуры.
В теории музыки зрелого барокко определяется
фокусированием композиторов на гармонии
и на попытках создать стройные системы
музыкального обучения. В последующие
годы это привело к появлению множества
теоретических трудов. Замечательным
образцом подобной деятельности может
служить работа периода позднего барокко —
«Gradus ad Parnassum» (русск. Ступени к Парнасу),
опубликованная в 1725 году Иоганном Йозефом
Фуксом (нем. Johann Joseph Fux) (1660—1741),
австрийским теоретиком и композитором.
Это сочинение, систематизировавшее теорию
контрапункта, практически до конца XIX
века было важнейшим пособием для изучения
контрапункта[14].
Жан-Батист Люлли
Выдающимся представителем придворных
композиторов двора Людовика XIV был Джованни
Баттиста Люлли (1632—1687). Уже в 21 год он
получил звание «придворного композитора
инструментальной музыки». Творческая
работа Люлли с самого начала была крепко
связана с театром. Вслед за организацией
придворной камерной музыки и сочинением
«airs de cour» он начал писать балетную музыку.
Сам Людовик XIV танцевал в балетах, которые
были тогда излюбленным развлечением
придворной знати. Люлли был превосходным
танцором. Ему доводилось участвовать
в постановках, танцуя вместе с королём[10]. Он известен
своей совместной работой с Мольером,
на пьесы которого он писал музыку. Но
главным в творчестве Люлли было всё же
написание опер. Удивительно, но Люлли
создал законченный тип французской оперы;
так называемой во Франции лирической
трагедии (фр. tragedie lyrique), и
достиг несомненной творческой зрелости
в первые же годы своей работы в оперном
театре. Люлли часто использовал контраст
между величественным звучанием оркестровой
секции, и простыми речитативами и ариями.
Музыкальный язык Люлли не очень сложен,
но, безусловно, нов: ясность гармонии,
ритмическая энергия, чёткость членения
формы, чистота фактуры говорят о победе
принципов гомофонного мышления[10]. В немалой
степени его успеху способствовало так
же его умение подбирать музыкантов в
оркестр, и его работа с ними (он сам проводил
репетиции). Неотъемлемым элементом его
работы было внимание к гармонии и солирующему
инструменту.
Арканджело Корелли
Джованни Баттиста Перголези
Композитор и виолинист Арканджело Корелли
(1653—1713) известен своей работой над развитием
жанра кончерто гроссо. Корелли был одним
из первых композиторов, чьи произведения
публиковались и исполнялись по всей Европе.
Как и оперные сочинения Люлли, жанр кончерто
гроссо построен на сильных контрастах;
инструменты делятся на участвующие в
звучании полного оркестра, и на меньшую
солирующую группу. Музыка построена на
резких переходах от громко звучащих частей
к тихим, быстрые пассажи противопоставлены
медленным. Среди его последователей был
Антонио Вивальди, позднее сочинивший
сотни работ, построенных на излюбленных
формах Корелли: трио-сонатах и концертах.
Генри Пёрселл
В Англии зрелое барокко отмечено ярким
гением Генри Пёрселла (1659—1695). Он умер
молодым, в возрасте 36 лет, написав большое
количество произведений и став широко
известным ещё при жизни. Пёрселл был знаком
с творчеством Корелли и других итальянских
барочных композиторов. Однако его покровители
и заказчики были людьми другого сорта,
чем итальянская и французская светская
и церковная знать, поэтому сочинения
Пёрселла сильно отличаются от итальянской
школы. Пёрселл работал в широком спектре
жанров; от простых религиозных гимнов
до маршевой музыки, от вокальных сочинений
большого формата до постановочной музыки.
Его каталог насчитывает более 800 работ.
Пёрселл стал одним из первых композиторов
клавишной музыки, влияние которых распространяется
и на современность.
В отличие от вышеперечисленных композиторов
Дитрих Букстехуде (1637—1707) не был придворным
композитором. Букстехуде работал органистом,
сначала в Хельсингборге (1657—1658), затем
в Эльсиноре (1660—1668), а затем, начиная с
1668 года, в церкви св. Марии в Любеке. Он
зарабатывал не публикацией своих произведений,
а их исполнением, и патронажу знати предпочитал
сочинение музыки на церковные тексты
и исполнение собственных органных работ.
К сожалению, сохранились далеко не все
произведения этого композитора. Музыка
Букстехуде во многом построена на масштабности
замыслов, богатстве и свободе фантазии,
склонности к патетике, драматизму, несколько
ораторской интонации[10]. Его творчество
оказало сильное влияние на таких композиторов,
как И. С. Бах и Телеман.
Музыка позднего
барокко (1707—1760)
Точная грань между зрелым и поздним барокко
является предметом обсуждения; она лежит
где-то между 1680 и 1720. В немалой степени
сложности её определения служит тот факт,
что в разных странах стили сменялись
несинхронно; новшества, уже принятые
за правило в одном месте, в другом являлись
свежими находками. Италия, благодаря
Арканджело Корелли и его ученикам Франческо
Джеминиани и Пьетро Локателли становится
первой страной, в которой барокко переходит
из зрелого в поздний период. Важной вехой
можно считать практически абсолютное
главенство тональности, как структуризирующего
принципа сочинения музыки. Это особенно
заметно в теоретических работах Жана
Филиппа Рамо, который занял место Люлли,
как главного французского композитора.
В то же время, с появлением работ Фукса,
полифония ренессанса дала базис для изучения
контрапункта. Комбинация модального
контрапункта с тональной логикой каденций
создала ощущение, что в музыке присутствует
два сочинительских стиля — гомофонический,
и полифонический, с приёмами имитации
и контрапунктом.
Формы, открытые предыдущим периодом,
достигли зрелости и большой вариативности;
концерт, сюита, соната, кончерто гроссо,
оратория, опера и балет уже не имели резко
выраженных национальных особенностей.
Повсеместно устоялись общепринятые схемы
произведений: повторяющаяся двухчастная
форма (AABB), простая трёхчастная форма
(ABC) и рондо.
Анонимный портрет Антонио
Вивальди
Антонио Вивальди (1678—1741) — итальянский
композитор, родился в Венеции. В 1703 году
принял сан католического священника.
Первого декабря того же года он становится maestro di violino в
венецианском сиротском приюте «Pio Ospedale
della Pieta» для девочек. Известность Вивальди
принесли не концертные выступления или
связи при дворе, но публикации его работ,
включавшие его трио-сонаты, скрипичные
сонаты и концерты. Они были опубликованы
в Амстердаме и широко разошлись по Европе.
Именно в эти, в то время всё ещё развивающиеся
инструментальные жанры (барочная соната
и барочный концерт), Вивальди и внёс свой
самый значительный вклад. Для музыки
Вивальди характерны определённые приёмы:
трёхчастная циклическая форма для кончерто
гроссо и использование ритурнели в быстрых
частях. Вивальди сочинил более 500 концертов.
Он также давал программные названия некоторым
своим работам, таким как знаменитые «Времена
года». Карьера Вивальди показывает возросшую
возможность для композитора существовать
независимо: на доходы от концертной деятельности
и публикации своих сочинений.
Доменико Скарлатти (1685—1757) был одним
из ведущих клавишных композиторов и исполнителей
своего времени. Он начал свою карьеру,
как придворный композитор; вначале в
Португалии, а с 1733 года в Мадриде, где
он и провёл остаток жизни. Его отец Алессандро
Скарлатти считается основателем неаполитанской
оперной школы. Доменико тоже сочинял
оперы и церковную музыку, но известность
(уже после его смерти) ему обеспечили
его произведения для клавишных. Часть
этих произведений он написал для собственного
удовольствия, часть — для своих знатных
заказчиков.
Портрет Георга Фридриха Генделя
кисти Бальтазара Деннера, 1733
Но возможно, самым знаменитым придворным
композитором стал Георг Фридрих Гендель
(1685—1759). Он родился в Германии, три года
учился в Италии, но в 1711 году уехал Лондон,
где и начал свою блистательную и коммерчески
успешную карьеру независимого оперного
композитора, выполняющего заказы для
знати. Обладающий неутомимой энергией,
Гендель перерабатывал материал других
композиторов, и постоянно переделывал
свои собственные сочинения. Например,
он известен тем, что переработал знаменитую
ораторию «Мессия» столько раз, что сейчас
не существует версии, которую можно назвать
«аутентичной». Несмотря на то, что его
финансовое состояние то улучшалось, то
приходило в упадок, его известность, основанная
на опубликованных произведениях для
клавишных, церемониальной музыке, операх,
кончерто гроссо и ораториях всё возрастала.
Уже после смерти он был признан ведущим
европейским композитором, и изучался
музыкантами эпохи классицизма. Гендель
смешал в своей музыке богатые традиции
импровизации и контрапункта. Искусство
музыкальных украшений достигло в его
произведениях очень высокого уровня
развития. Он путешествовал по все Европе,
чтобы обучаться музыке других композиторов,
в связи с чем имел очень широкий круг
знакомств среди композиторов других
стилей.
Среди композиторов Франции выделяется
Оттетер, автор знаменитого трактата об
игре на флейте (1707), трактата об импровизации
(1719) и руководства игры на мюзетте (1737),
превосходный флейтист. Самые известные
сочинения Оттетера — сюиты для флейты
и баса, пьесы для соло флейты и двух флейт,
трио-сонаты
Портрет И. С. Баха в возрасте
63 лет (1748)
В 1802 году Иоганн Николай Форкель издал
первую наиболее полную биографию Иоганна
Себастьяна Баха. В 1829 Феликс Мендельсон
исполнил в Берлине баховские «Страсти
по Матфею». Успех этого концерта стал
причиной появления громадного интереса
к музыке Баха в Германии, а затем и во
всей Европе.
Иоганн Себастьян Бах родился 21 марта
1685 года в городе Эйзенах, Германия. За
свою жизнь он сочинил более 1000 произведений
в различных жанрах, кроме оперы. Но при
жизни он не добился какого-либо значимого
успеха. Много раз переезжая, Бах сменял
одну не слишком высокую должность за
другой: в Веймаре он был придворным музыкантом
у Веймарского герцога Иоганна Эрнста,
затем стал смотрителем органа в церкви
св. Бонифация в Арнштадте, через несколько
лет принял должность органиста в церкви
св. Власия в Мюльхаузене, где поработал
всего лишь около года, после чего вернулся
в Веймар, где занял место придворного
органиста и устроителя концертов. На
этой должности он задержался на девять
лет. В 1717 году Леопольд, герцог Анхальт-Кётенский,
нанял Баха на должность капельмейстера,
и Бах стал жить и работать в Кётене. В
1723 Бах переехал в Лейпциг, где и остался
до своей смерти в 1750 году. В последние
годы жизни и после смерти Баха его известность
как композитора стала уменьшаться: его
стиль считали старомодным по сравнению
с расцветающим классицизмом. Его больше
знали и помнили как исполнителя, педагога
и отца Бахов-младших, в первую очередь
Карла Филиппа Эммануила, музыка которого
была известнее.
Лишь исполнение «Страстей по Матфею»
Мендельсоном, через 79 лет после смерти
И. С. Баха воскресило интерес к его творчеству.
Сейчас И. С. Бах является одним из самых
популярных композиторов всех времён
(например, в голосовании «Лучший композитор
тысячелетия», проведённом на Cultureciosque.com
Бах занял первое место[15]).
Другие ведущие композиторы позднего
барокко: Георг Филипп Телеман (1681—1767)
и Жан Филипп Рамо (1683—1764).
3.4. Влияние барокко
на более позднюю музыку
Переход в эру классицизма
(1740—1780)
Переходная фаза между поздним барокко
и ранним классицизмом, наполненная противоречивыми
идеями и попытками объединить разные
взгляды на мир, имеет несколько названий.
Её называют «галантным стилем», «Рококо»,
«Предклассическим периодом» или «Раннеклассическим
периодом». В эти несколько десятилетий
композиторы, продолжающие работать в
стиле барокко, всё ещё оставались успешными,
но уже принадлежали скорее не к настоящему,
а к прошлому. Музыка оказалась на распутье:
мастера старого стиля владели великолепной
техникой, а публика уже хотела нового.
Воспользовавшись этим желанием, достиг
известности Карл Филипп Эммануил Бах:
он отлично владел старым стилем, но много
работал над тем, чтобы обновить его. Его
клавирные сонаты замечательны свободой
в строении, смелой работой над структурой
произведения.
В этот переходный момент увеличилось
различие между духовной и светской музыкой.
Духовные сочинения оставались преимущественно
в рамках барокко, в то время как мирская
музыка тяготела к новому стилю.
Особенно в католических странах центральной
Европы, барочный стиль присутствовал
в духовно музыке до конца восемнадцатого
века, так же как в своё время stile antico эпохи
возрождения сохранялся до первой половины
семнадцатого века. Мессы и оратории Гайдна
и Моцарта, классические по своей оркестровке
и орнаментации, содержали в себе множество
барочных приёмов в своей контрапунктной
и гармонической структурах. Упадок барокко
сопровождался длительным периодом совместного
существования старой и новой техник.
Во многих городах Германии барочная практика
исполнения сохранилась до 1790-х годов,
например, в Лейпциге, где в конце своей
жизни работал И. С. Бах.
В Англии устойчивая популярность Генделя
обеспечила успех менее известным композиторам,
сочинявшим в уже уходящем барочном стиле:
Чарльзу Ависону (англ. Charles Avison), Уильяму
Бойсу (англ. William Boyce) и Томасу
Августину Арну (англ. Thomas Augustine Arne
). В континентальной Европе этот стиль
уже стал считаться старомодным; владение
им требовалось лишь для сочинения духовной
музыки и окончания появлявшихся тогда
во множестве консерваторий.
Влияние техник и
приёмов барокко после 1760 года
Так как многое в музыке барокко стало
основой музыкального образования, влияние
барочного стиля сохранилось и после ухода
барокко как исполнительского и композиторского
стиля. К примеру, несмотря на то, что практика
генерал-баса вышла из употребления, она
осталась частью музыкальной нотации.
В XIX веке партитуры мастеров барокко печатались
полными изданиями, что привело к возобновлению
интереса к контрапункту «строгого письма»
(к примеру, русский композитор С. И. Танеев
уже в конце XIX века пишет теоретическую
работу «Подвижной контрапункт строгого
письма»).
XX век дал периоду барокко имя. Началось
системное изучение музыки той эпохи.
Барочные формы и стили повлияли на таких
непохожих композиторов, как Арнольд Шёнберг,
Макс Регер, Игорь Стравинский и Бела Барток.
Начало двадцатого века ознаменовалось
возрождением интереса к композиторам
зрелого барокко, таким как Генри Пёрселл
и Антонио Вивальди.
Некоторое количество работ современных
композиторов было опубликовано в качестве
«утерянных, но вновь найденных» работ
мастеров барокко. К примеру, концерт для
виолы, сочинённый Анри Казадезюсом (фр. Henri-Gustav Casadesus),
но приписываемый им Генделю. Или несколько
произведений Фрица Крейслера (нем. Fritz Kreisler), приписанных
им малоизвестным барочным композиторам
Гаетано Пуньяни (итал. Gaetano Pugnani) и падре
Мартини (итал. padre Martini). И в начале XXI века
существуют композиторы, пишущие исключительно
в барочном стиле, например, Джорджио Пакьони
(итал. Giorgio Pacchioni ).
В XX веке множество работ было сочинено
в стиле «необарокко», сфокусированном
на имитации полифонии. Это произведения
таких композиторов, как Джачинто Шельси,
Пауль Хиндемит, Пол Крестон и Богуслав
Мартину. Музыковеды предпринимают попытки
дописать незавершённые работы композиторов
эпохи барокко (наиболее известное из
таких произведений — «Искусство фуги»
И. С. Баха). Так как музыкальное барокко
было приметой целой эпохи, то современные
произведения, написанные «под барокко»,
часто появляются в целях использования
на телевидении и в кино. К примеру, композитор
Питер Шикеле пародирует классический
и барочный стили под псевдонимом П. Д.
К. Бах.
В конце XX века появилось исторически
информированное исполнение (или «аутентичное
исполнение» или «аутентизм»). Это стало
попыткой детально воссоздать манеру
исполнения музыкантов эпохи барокко.
Сочинения Квантца и Леопольда Моцарта
сформировали базис для изучения аспектов
исполнения барочной музыки. Аутентичное
исполнение подразумевало использование
струн, сделанных из жил, а не из металла,
реконструкцию клавесинов, использование
старой манеры звукоизвлечения и забытых
приёмов игры. Несколько популярных ансамблей
использовали эти нововведения. Это Anonymous
4, Академия старинной музыки, бостонское
Общество Гайдна и Генделя, Академия Святого
Мартина в полях, ансамбль Вильяма Кристи
«Les Arts Florissants», Le poeme harmonique, Оркестр Екатерины
Великой и другие.
На рубеже XX и XXI веков интерес к музыке
барокко и, в первую очередь, к опере эпохи
барокко возрос. Такие видные оперные
исполнители, как Чечилия Бартоли, включили
в свой репертуар барочные произведения.
Осуществляются постановки как в концертном,
так и в классическом варианте. В России
одними из первых, кто всерьёз занялся
аутентичным исполнением и исследованием
музыки барокко, были Марк Вайнрот, Феликс
Равдоникас, Иван Розанов, Алексей Панов,
Алексей Любимов, Анатолий Милка, « ансамбль
Hortus musicus», ансамбль «Мадригал» и некоторые
другие. Первым ансамблем, добившимся
мировой известности, стала Musica Petropolitana.
Позже появились оркестр Екатерины Великой
и ансамбль Екатерины Великой Андрея Решетина,
"Новая Голландия" (ансамбль), ансамбль
старинной музыки Владимира Шуляковского
и Григория Варшавского, оркестр Pratum Integrum,
ансамбль The Pocket Symphony Назара Кожухаря и
другие.